Loading...
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z All
Julia Ann Moore

Julia Ann Moore, the “Sweet Singer of Michigan”, born Julia Ann Davis in Plainfield Township, Kent County, Michigan (December 1, 1847–June 5, 1920), was an American poet, or more precisely, poetaster. Like Scotland’s William McGonagall, she is famed chiefly for writing notoriously bad poetry. Biography Young Julia grew up on her family’s Michigan farm, the eldest of four children. When she was ten, her mother became ill, and Julia assumed many of her mother’s responsibilities. Her formal education was thereby limited. In her mid-teens, she started writing poetry and songs, mostly in response to the death of children she knew, but any newspaper account of disaster could inspire her. At age 17, she married Frederick Franklin Moore, a farmer. Julia ran a small store and, over the years, bore ten children, of whom six survived to adulthood. She continued to write poetry and songs. Moore’s first book of verse, The Sentimental Song Book was published in 1876 by C. M. Loomis of Grand Rapids, and quickly went into a second printing. A copy ended up in the hands of James F. Ryder, a Cleveland publisher, who republished it under the title The Sweet Singer of Michigan Salutes the Public. Ryder sent out numerous review copies to newspapers across the country, with a cover letter filled with low key mock praise. And so Moore received national attention. Following Ryder’s lead, contemporary reviews were amusedly negative. The Rochester Democrat wrote of Sweet Singer, that Shakespeare, could he read it, would be glad that he was dead …. If Julia A. Moore would kindly deign to shed some of her poetry on our humble grave, we should be but too glad to go out and shoot ourselves tomorrow. The Hartford Daily Times said that to meet such steady and unremitting demands on the lachrymal ducts one must be provided, as Sam Weller suspected Job Trotter was, ‘with a main, as is allus let on.’… The collection became a curious best-seller, though it is unclear whether this was due to public amusement with Moore’s poetry or genuine appreciation of the admittedly “sentimental” character of her poems. It was, more or less, the last gasp of that school of obituary poetry that had been broadly popular in the U. S. throughout the mid-19th century. Moore gave a reading and singing performance, with orchestral accompaniment, in 1877 at a Grand Rapids opera house. She managed to interpret jeering as criticism of the orchestra. Moore’s second collection, A Few Choice Words to the Public appeared in 1878, but found few buyers. Moore gave a second public performance in late 1878 at the same opera house. By then she had figured out that the praise directed to her was false and the jeering sincere. She began by admitting her poetry was “partly full of mistakes” and that “literary is a work very hard to do”. After the poetry and the laughter and jeering in response was over, Moore ended the show by telling the audience: You have come here and paid twenty-five cents to see a fool; I receive seventy-five dollars, and see a whole houseful of fools. Afterwards, her husband forbade her to publish any more poetry. Three more poems were eventually published, and she would write poems for friends. In 1880, she also published, in newspaper serialization, a short story “Lost and Found”, a strongly moralistic story about a drunkard, and a novella “Sunshine and Shadow”, a peculiar romance set in the American Revolution. The ending of “Sunshine and Shadow” was perhaps intended to be self-referential: the farmer facing foreclosure is gratefully rescued by his wife’s publishing her secret cache of fiction. According to some reports, though, her husband was not grateful, but embarrassed. Shamed or not, he moved the family 100 miles north to Manton in 1882. Moore’s notoriety was known in Manton, but the locals respected her, and did not cooperate with the occasional reporter trying to revisit the past. They were a successful business couple, he with an orchard and sawmill, she with a store. Her husband died in 1914. The next year, Julia republished “Sunshine and Shadow” in pamphlet form. She spent much of her widowhood “melancholy”, sitting on her porch. She died quietly in 1920. The news of her death was widely reported, sometimes with a light touch. On her poetry Some comparison to William McGonagall is worth making. Unlike McGonagall, Moore commanded a fairly wide variety of meters and forms, albeit like Emily Dickinson the majority of her verse is in the ballad meter. Like McGonagall, she held a maidenly bluestocking’s allegiance to the Temperance movement, and frequently indited odes to the joys of sobriety. Most importantly, like McGonagall, she was drawn to themes of accident, disaster, and sudden death; as has been said of A. E. Housman’s A Shropshire Lad, in her pages you can count the dead and wounded. Edgar Wilson Nye called her “worse than a Gatling gun”. Here, she is inspired by the Great Chicago Fire: The great Chicago Fire, friends, Will never be forgot; In the history of Chicago It will remain a darken spot. It was a dreadful horrid sight To see that City in flames; But no human aid could save it, For all skill was tried in vain. Her less morbid side is on display when she hymns Temperance Reform Clubs: Many a man joined the club That never drank a drachm, Those noble men were kind and brave They care not for the slang— The slang they meet on every side: “You’re a reform drunkard, too; You’ve joined the red ribbon brigade, Among the drunkard crew.” Despite her acknowledgment that “Literary is a work very difficult to do,” she did not approve of the life of Byron: The character of “Lord Byron” Was of a low degree, Caused by his reckless conduct, And bad company. He sprung from an ancient house, Noble, but poor, indeed. His career on earth, was marred By his own misdeeds. Influence Mark Twain was a self-described fan of Moore (though not for the reasons Moore would have liked). Twain alluded to her work in Following the Equator, and it is widely assumed that Moore served as a literary model for the character of Emmeline Grangerford in Adventures of Huckleberry Finn. Grangerford’s funereal ode to Stephen Dowling Botts: O no. Then list with tearful eye, Whilst I his fate do tell. His soul did from this cold world fly By falling down a well. They got him out and emptied him; Alas it was too late; His spirit was gone for to sport aloft In the realms of the good and great. (Twain) is not far removed from Moore’s poems on subjects like Little Libbie: One more little spirit to Heaven has flown, To dwell in that mansion above, Where dear little angels, together roam, In God’s everlasting love. (Moore) Moore was also the inspiration for comic poet Ogden Nash, as he acknowledged in his first book, and whose daughter reported that her work convinced Nash to become a “great bad poet” instead of a “bad good poet”. The Oxford Companion to American Literature describes Nash as using Moore’s hyperdithyrambic meters, pseudo-poetic inversions, gangling asymmetrical lines, extremely pat or elaborately inexact rimes, parenthetical dissertations, and unexpected puns. Selections of Moore appeared in D. B. Wyndham-Lewis and Charles Lee’s famous Stuffed Owl anthology, and in other collections of bad poetry. Most of her poetry was reprinted in a 1928 edition, which can be found online. Her complete poetry and prose, with biography, notes, and references, can be found in the Riedlinger edited collection Mortal Refrains. Most poetry collections reprint the latest, “best”, versions of their contents. Riedlinger has adopted the opposite philosophy. Moore has been grouped into the Western Michigan School of Bad Versemakers. Her local contemporaries—including Dr. William Fuller, S.H. Ewell, J.B. Smiley, and Fred Yapple—do not appear to have had relationships with each other, but their proximity and similar penchant for exceptionally laughable verse have led to their posthumous grouping together.

Jorge Manrique

Jorge Manrique (Paredes de Navas, España, h. 1440 - Castillo de Garcimuñoz, Cuenca, id., 1479) Poeta castellano autor de las célebres Coplas a la muerte de su padre, máxima creación de la lírica cortesana del siglo XV y una de las mejores elegías de la literatura española. Miembro de una familia de la nobleza más rancia de Castilla (era hijo de don Rodrigo Manrique, maestre de la orden de Santiago, y sobrino del poeta Gómez Manrique), Jorge Manrique compaginó su afición por las letras con la carrera de las armas, participando junto a su padre en las luchas que precedieron al ascenso de los Reyes Católicos. Ambos pertenecían a la orden de Santiago, y combatieron del lado de Isabel la Católica contra los partidarios de Juana la Beltraneja. Pereció a causa de las heridas recibidas durante al asalto al castillo de Garcimuñoz, en el feudo del marqués de Villena. La poesía de Jorge Manrique se sitúa dentro de la corriente cancioneril del siglo XV. Su producción poética menor, reunida en un Cancionero, está formada por medio centenar de composiciones breves, en su mayor parte de tema amoroso, que siguieron los cánones trovadorescos y cortesanos de finales de la Edad Media. Más originales son sus piezas burlescas, como las "Coplas a una beoda" o la titulada "Convite que hizo a su madrastra”. Las Coplas a la muerte de su padre Pero la celebridad de Jorge Manrique se debe fundamentalmente a las Coplas a la muerte de su padre, su obra maestra, compuesta a raíz del fallecimiento de don Rodrigo (1476) y publicada en 1494 en Sevilla con el título Coplas de Jorge Manrique a la muerte de su padre, el Maestre don Rodrigo. Esta elegía pertenece a la tradición medieval de la ascética cristiana: contra la mundanidad de la vida, postula una aceptación serena de la muerte, que es tránsito a la vida eterna. Sin embargo, apunta ya una idea original que preludia la concepción renacentista del siglo siguiente: aparte de la vida terrenal y la vida eterna, Manrique alude a la vida de la fama, a la perduración en este mundo en virtud de una vida ejemplar que permanece en la memoria de los vivos. Tras un primer bloque en el que medita sobre la brevedad de la vida, el paso del tiempo y la muerte, la atención del autor se centró en las figuras desaparecidas de su pasado inmediato, como Juan II, Enrique IV o Álvaro de Luna, para concluir con un repaso de las virtudes morales del maestre y su diálogo final con la Muerte. De este modo, la lírica castellana pasó del concepto abstracto de la muerte a su presencia histórica y a su dimensión particular, en un movimiento de flujo temporal que es uno de los grandes hallazgos del poeta. Las Coplas se apartaron de los tópicos macabros tan abundantes en la literatura moral de la época y consiguieron alcanzar una extraordinaria hondura emotiva. También destacaron por evitar todo exceso erudito o retórico: el estilo posee una elegante sobriedad, fruto del empleo de los vocablos más sencillos y pertenecientes al habla patrimonial. Exponente de esta búsqueda de simplicidad es la elección de una forma estrófica menor, las coplas de pie quebrado (que, por la popularidad de la obra, pasarían a llamarse coplas manriqueñas). Cada copla está formada por dos sextillas de pie quebrado (8a, 8b, 4c, 8a, 8b, 4c, con rima consonante). El tono exhortativo característico del poema refuerza la gravedad de los versos, en una evocación serena del tiempo pasado. En el desarrollo del poema pueden apreciarse tres partes. La primera (coplas I-XIII) es una exposición doctrinal en la que, de acuerdo con los principios de la religión cristiana y con la mentalidad medieval, se señala el nulo valor de la vida humana terrenal (sometida a los vaivenes de la fortuna y al poder destructor del paso del tiempo y de la muerte), destacándose en cambio el valor de la vida eterna en el más allá, que se alcanza mediante la virtud y el cumplimiento de las obligaciones propias del estado social. Dentro de esta primera parte, las tres primeras coplas exhortan al lector a tomar conciencia de la temporalidad y de la naturaleza efímera de la vida terrenal. La vida y sus placeres pasan rápidamente (coplas I-II) y terminan en la muerte (III), que iguala a "los que viven por sus manos / e los ricos". En la Invocación (coplas IV-VI), en lugar de dirigirse a las musas paganas, como otros poetas de su época, el autor se encomienda significativamente a Jesucristo (IV) y expone su concepción cristiana de la existencia (V-VI): nuestra vida terrenal, breve y llena de sufrimientos, es el medio (camino) para alcanzar la vida eterna y la felicidad en el más allá. Y alcanzaremos esta vida eterna mediante la práctica de la virtud y el cumplimiento de las normas de la moral cristiana, obrando "con buen tino", "como debemos". Las coplas VII-XIV invitan a considerar la futilidad de los bienes terrenales, que son inevitablemente destruidos por el paso del tiempo o la fortuna (copla VIII). El paso del tiempo acaba con la hermosura y la fuerza de la juventud (IX); la pureza de los linajes se pierde (X), y las riquezas y la posición social están sujetas a la fortuna (XI). Y aunque tales bienes durasen toda la vida, carecerían igualmente de valor por su brevedad, que se contrapone a los sufrimientos eternos del infierno (XII), por lo cual perseguir ciegamente placeres y riquezas es caer en una trampa (XIII). La segunda parte (coplas XIV-XXIV) es una ilustración de la doctrina expuesta en la primera. El nulo valor de la vida y de los bienes terrenales (riquezas, placeres, linaje) se ejemplifica mostrando los efectos del paso del tiempo, la fortuna y la muerte sobre una serie de personajes poderosos: de nada les sirvió su poder ante la muerte, que los trató igual que "a los pobres pastores / de ganados" (XIV). El autor renuncia a poner ejemplos de épocas antiguas; "lo de ayer", la historia reciente, le proporciona ejemplos suficientes: El rey Juan II y los Infantes de Aragón (coplas XVI-XVII), Enrique IV (coplas XVIII-XIX), don Alfonso (XX), don Álvaro de Luna (XXI) y los maestres Juan Pacheco y Pedro Girón (XXII). Terminada la lista, el poeta se dirige en apóstrofe a la Muerte para destacar su inmenso poder destructor, ante el que no hay defensa posible (XXIII-XXIV). Como último de los personajes de la serie anterior, y por lo tanto como nueva y última ilustración de las doctrinas expuestas en la primera, la tercera parte (coplas XXV-XL) se centra en la figura del padre del autor, don Rodrigo Manrique. Se inicia con el elogio fúnebre de don Rodrigo; el poeta exalta primero sus virtudes de modo directo o mediante comparaciones con personajes históricos (coplas XXV-XXVIII) y luego repasa elogiosamente los principales hechos de su vida (XXIX-XXXII). Al elogio fúnebre le sigue un diálogo entre don Rodrigo, próximo a morir, y la Muerte personificada (coplas XXXIII-XXXIX). Inicia el diálogo la Muerte, que expone de nuevo el concepto cristiano de la existencia y afirma que don Rodrigo merecerá la vida eterna por la conducta ejemplar que siempre ha observado. En su respuesta, don Rodrigo acepta su final con modélica resignación cristiana y eleva una oración a Jesucristo rogándole el perdón de sus pecados. En la última copla, el poeta relata con máxima simplicidad el momento de su muerte y halla nuevo consuelo en el recuerdo del difunto. Referencia Biografías y Vidas - www.biografiasyvidas.com/biografia/m/manrique.htm

Juan Meléndez Valdés

Juan Meléndez Valdés (Ribera del Fresno, provincia de Badajoz, 11 de marzo de 1754 - Montpellier, Francia, 24 de mayo de 1817) fue un poeta, jurista y político español. Era de un humilde origen; su padre era Juan Antonio Meléndez Valdés y su madre María de los Ángeles Díaz Cacho, y tuvo numerosos hermanos; tras su nacimiento la familia se instaló en Almendralejo y a los siete años de edad se quedó huérfano de madre. En 1767 viajó a la corte para estudiar bajo la tutela de su hermano mayor Esteban en el Colegio de Santo Tomás latín y filosofía, y más tarde ingresó en los Reales Estudios de San Isidro, donde aprendió filosofía moral y griego. Finalmente empezó Leyes en Salamanca en 1772 al par que escribe sus primeros poemas y frecuenta las tertulias poéticas, en especial la de fray Juan Fernández de Rojas, más conocido por Delio, y la de José Cadalso en 1773, quien le introdujo en la cultura francesa; en 1774 murió su padre y su carácter se volvió definitivamente melancólico. En 1775 obtuvo el grado de Bachiller en Derecho y en 1777 muere también su hermano Esteban. Se ocupa provisionalmente de la cátedra de lengua griega y conoce a Jovellanos. En 1780 obtiene el premio de poesía de la Real Academia Española con su obra "Batilo". En 1781 vuelve a la Universidad de Salamanca con destino a la cátedra de Humanidades. En 1783 se doctora en derecho. En este tiempo escribe "Las enamoradas anacreónticas" y "Los besos de amor" y se casa con María Andrea de Coca. En 1784 Meléndez participa para uno de los tres premios ofrecido por la ciudad de Madrid para la mejor composición dramática, obteniendo uno de ellos por "Las bodas de Camacho el rico". A estas alturas se encuentra ya con una gran fama por todo el país. Ha madurado y es conocido por todos los intelectuales, poetas y escritores de la época. El famoso impresor Joaquín Ibarra publica en 1785 el primer volumen de sus poemas con gran éxito, realizándose diversas ediciones. En 1798 comienza a ejercer de fiscal durante siete meses y con el favor de Jovellanos, obtiene los destinos sucesivos de juez de la corte en Zaragoza en 1789, canciller en Valladolid en 1791 y fiscal de la Sala de Alcaldes de la Casa y Corte en Madrid en 1797, cargo que ocupará apenas siete meses; escribe entonces sus Discursos forenses, que circularon de forma manuscrita hasta ser publicados durante el Trienio Liberal. Con la caída de Jovellanos, Meléndez se ve obligado a dejar Madrid el 27 de agosto de 1798, y le envían a supervisar las obras de un cuartel que se construía en Medina del Campo, lo que suponía en la práctica un castigo. Pero en 1802 se le devuelven sus emolumentos como fiscal y va a vivir a Zamora, donde se dedicó a proyectos sociales y al estudio. Marcha luego a Salamanca y a Madrid. Tras la ocupación francesa, se pone al servicio de José I de España, ocupando puestos en el Consejo de Estado y la condecoración como Caballero de la Real Orden de España, lo que le acarreará graves problemas como afrancesado a la salida del rey tras la Guerra de la Independencia. Huido a Francia, residió sucesivamente en Toulouse, Montpellier, Nîmes, Alais y Montauban; su salud se deteriora y se ve aquejado de fuertes depresiones y cuatro años más tarde fallece en Montpellier. Sus restos volvieron a Madrid en 1900 y después de un breve paso por el Panteón de Hombres Ilustres reposan finalmente en un mausoleo conjunto con Goya, Moratín y Donoso Cortés, obra de Ricardo Bellver, en el Cementerio de San Justo. Además de las ya reseñadas, otras obras del autor son "Poesías" (1785), "A Llaguno" (1794), "Sobre el fanatismo" (1795), "Alarma española" (1808), "Oda a José Bonaparte" (1810-1811), "Prólogo de Nimes" (1815) y "Discursos Forenses" (1821). Obras Poesías, Madrid: Imprenta Real, 1820, 4 vols. Hay dos emisiones, porque como se publicó durante el periodo constitucional se suspendió durante tres años y sólo se autorizó su circulación suprimiendo el prólogo del autor Meléndez Valdés y su "Vida" por Manuel José Quintana. Referencias Wikipedia - http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Mel%C3%A9ndez_Vald%C3%A9s

The Wise Girl Behind The Mask

Hi, this is The wise girl behind the mask, I just want to say I love writing poems. Its fun and actually calms me in some way. So just for heads up when I write, its going to be based off my mood. For example, if I am happy I'll write a happy poem, if I am angry I'll write a angry poem. And I can get very, very angry, so please don't write any bad reviews. I picked The wise girl behind the mask as my name because I am shy. I don't really talk that much but when I do, people are shocked how mature I sound. People say that when I talk, my words are filled with weight and wisdom. Well that explains the wise girl, let me tell you behind the mask girl. When I go out in public I where a mask, I pretend that I'm happy, goofy, and pretend to be a air head. However, I am really smart and don't forget it, I am a straight A and high honor roll student. I hate it when everyone treats me like a child, like a idiot. I am just trying to please my family and friends, but its hard, tiring, humiliating, and I hate it. Though, its not like I have a choice, if my family and friends knew the real me, they will just judge and not listen. I like to write poems, even though I curse sometimes, I only do it to get out my feelings, that they make me feel. Now let me tell you about the real me, I love writing, books, outdoor activities, and parks. I might sound like a stiff, but I can be a bit of a trouble-maker, I love to pull pranks sometimes. I also love music, I can not survive without music. My favorite color is blue, I'm a girl, not telling you my age, but I am young. I hate pink, most ugliest color in the world, I am tall for my age, love animals. My goal is to be a veterinarian in the future. Now that everything is settled, come and read my poems, tell me what you think. Have a jolly day, and good bye for now.

Nora Méndez

Nora Méndez es una poetisa nacida en El Salvador en el año 1969. Si bien se trata de una escritora joven, su nombre ciertamente no ha pasado desapercibido hasta el momento; sus obras han aparecido en más de una antología editada en varios países, entre los que se cuentan Estados Unidos y Alemania. En este último, una profesora universitaria lleva años encargándose de la traducción de las poesías de Méndez al alemán. Cabe mencionar que ha participado en numerosos festivales poéticos, tanto en su país como en otros puntos de Latinoamérica y Europa. Además, ha sido reconocida como una de las veintisiete figuras más importantes de la lírica salvadoreña en un libro editado en España. Fuera de la escritura, Nora tiene otros intereses artísticos; en la década de los 80 se dedicó a componer canciones para una agrupación llamada Nuevamérica, además de ocupar el puesto de vocalista. Desde el año 2002, Nora ha publicado diversos poemarios, entre los que se encuentran "Atravesarte a pie toda la vida", "La estación de los pájaros" y "Calentura de amor". En más de una ocasión, sus poemas han recibido excelentes críticas y su fuerza como escritora acarrea una gran responsabilidad en una época en la que se valora tan poco la literatura. Nora Méndez (El Salvador, 1969) es una escritora salvadoreña. Graduada en Sociología y Comunicaciones también ha incursionado en la música como intérprete y compositora. Su incursión en el mundo de las letras y la música, tuvo que ver a la vez con su participación política durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992). Fue Secretaria General de la Federación de Estudiantes de Secundaria (FES) y participó en los comandos urbanos de las FAL (Fuerzas Armadas de Liberación), brazo armado del Partido Comunista de El Salvador (PCS). Fue capturada por la Policía Secreta de la Policía Nacional en 1989 y puesta a la orden de los juzgados y llevada al Penal de Ilopango ese mismo año. Luego de la firma de los Acuerdos de Paz de 1992, se retiró de la vida pública, reapareciendo en 2002 con su primer libro editado. Durante los años 1980 fue intérprete y compositora del grupo musical "Nuevamérica", participando en conciertos en Centroamérica. En la actualidad ha escrito y dirigido una cantata para el grupo coral-musical "Caterva". Entre los años de 1991 y 1992, diseñó y publicó la página Guanacanto, del Grupo ASTAC, en Diario CoLatino, bajo el seudónimo de Pajarillo Verde, y fue parte del equipo editorial "Sombrero Azul". En el año 2008, compuso la canción “Rufina llora por sus hijos”, con música y arreglos del maestro Carlos Colón, en conmemoración de la única sobreviviente de la masacre del Mozote, acontecida durante la guerra civil salvadoreña. En 2010 realizó los videos de arte "Reciclando el Balam" con música del compositor Manuel Carcache. Entre 2009 y 2012, algunos de sus poemas han aparecido en Giroscopio, una plaquette de poesía experimental editada en Badajoz, España, por el artista Roberto Farona. Ha dirigido y realizado performances colectivas en las calles de San Salvador, tales como Poesía en la calle, 2004, una intervención de dos horas en el tráfico de San Salvador. Repartiendo libros y recitando poesía junto a otros vates en buses, calles y gasolineras con fondo de música clásica en altoparlantes; El Parque de Zapatos, 2010, una instalación colectiva y espontánea de 200 pares de zapatos viejos en la Plaza Cívica del Centro Histórico de San Salvador, para recordar a los muertos de la masacre del entierro de Monseñor Oscar Arnulfo Romero, asesinado en 1980 por escuadrones de la muerte. Asimismo en 2014 organizó y dirigió la performance urbana "El color de la sangre jamás se olvida" en torno al símbolo de la sangre del pueblo como elemento determinante para la construcción del ideario salvadoreño y su instrumentalización por parte de los grupos de poder. Méndez trabaja arduamente en reflexiones sobre memoria, verdad y transformación de los sistemas sociales. Dentro de sus intereses se encuentran la experimentación y el uso de la tecnología, por ello fue de las primeras poetas en utilizar recursos multimedia para sus presentaciones, tales como video, música y fotografía. Ha prologado un par de libros de poesía a nivel latinoamericano.

Juan Zorrilla de San Martín

Juan Zorrilla de San Martín (Montevideo, 28 de diciembre de 1855 — 3 de noviembre de 1931) fue un escritor, periodista, docente y diplomático uruguayo. Nació en Montevideo el 28 de diciembre de 1855 Era hijo del español Juan Manuel Zorrilla de San Martín y de la uruguaya Alejandrina del Pozo y Aragón, familia muy católica. Su madre falleció cuando el poeta tenía apenas un año y medio de vida. Fue criado con cariño y dedicación por su tía Juliana del Pozo y Aragón, esposa de Martín García de Zúñiga. Junto a su hermano Alejandro, en 1865 fue llevado por su padre a cursar sus estudios en el Colegio de la Inmaculada Concepción de Santa Fe, República Argentina. Entre 1867 y 1872 estudió en el Colegio de los Padres Bayoneses, en Montevideo, lugar en el que comenzó sus estudios universitarios. Se recibió de bachiller en Santa Fe, en 1872. Entre 1874 y 1877 estudió en el Colegio de los Padres Jesuitas de Santiago de Chile hasta completar sus estudios como Licenciado en Letras y Ciencias Políticas. En ese período colaboró en la redacción de “La estrella de Chile” y publicó “Notas de un Himno”. En Chile recibió la influencia de las lecturas románticas de José Zorrilla, José de Espronceda y sobre todo, Gustavo Adolfo Bécquer. En primeras nupcias se casó con Elvira Blanco Sienra, hija de Juan Ildefonso Blanco y nieta del Constituyente Juan Benito Blanco, con quien tuvo seis hijos. A pocos años de la muerte de ésta, contrajo enlace con su hermana, Concepción Blanco Sienra, quien le diera diez hijos. Hoy su descendencia alcanza casi las 800 personas. Uno de sus hijos fue el escultor José Luis Zorrilla de San Martín, quien en 1921 dirigiera la última transformación de su casa del barrio montevideano de Punta Carretas, diseñando el actual comedor con la chimenea que lleva labrado en su parte superior el escudo de los Zorrilla de San Martín donde figura el lema “velar se debe la vida de tal suerte que viva quede en la muerte”. Entre sus descendientes se encuentran el ex diputado por San José y ex Embajador, Alejandro Zorrilla de San Martín, la actriz China Zorrilla, los pintores Alfredo Zorrilla, Enrique Zorrilla de San Martín y Miguel Herrera Zorrilla y el escritor Enrique Estrázulas, entre otros. Trayectoria Sus actividades incluyeron: * Magistrado. Se desempeñó como Juez Letrado Departamental de Montevideo. *Político. Fue electo diputado por Montevideo (1888-1891). Fue un activista católico y promovió la creación de la Unión Cívica del Uruguay. * Periodista. Fundador del diario El Bien Público. *Diplomático. Ocupó las representaciones diplomáticas frente a España —país donde nació su hijo José Luis Zorrilla de San Martín—, Francia y el Vaticano. *Docente. Ocupó diversas cátedras en la Universidad de la República (Literatura, Derecho Internacional Público, Teoría del Arte). *El 18 de agosto de 1935, se declaró su casa, como museo por el Parlamento uruguayo a través de la Ley 9.595. Esculturas Cruz del cerro Pan de Azúcar en Maldonado, Uruguay. Cruz de cemento de 35 ms de altura construida en 1933, concebida por Zorrilla de San Martín y el padre Engels Walters. Poemas * Notas de un himno (1877) * La leyenda patria (1879) * Tabaré (1888) * La epopeya de Artigas (1910) * Rimas y leyendas * El ángel de los Charrúas * Imposible * Odio y amor * Siemprevivas * Tu y yo * Himno al árbol * Vestales Ensayos * Discurso de La Rábida (1892) * Resonancia del camino (1896) * Huerto cerrado (1900) * Conferencias y discursos (1905), * Detalles de la Historia Rioplatense (1917) * El sermón de la paz (1924) * El libro de Ruth (1928) * Ituzaingó * Artigas * Decadenciall * Renacimiento Óperas basadas en sus obras * Tabaré, ópera de Alfonso Broqua * Tabaré, ópera de Arturo Cosgaya Ceballos * Tabaré, ópera de Heliodoro Oseguera * Tabaré, ópera de Tomás Bretón * Tabaré (1923) ópera de Alfredo Luis Schiuma, estrenada en 1925 en el Teatro Colón de Buenos Aires Museo Zorrill La casa de Zorrilla, ubicada en el barrio montevideano de Punta Carretas entre las calles Zorilla de San Martín y Rambla Mahatma Gandhi, es actualmente un museo. Comenzó a construirse en 1904, en una zona entonces despoblada. En 1921 hizo la última transformación, dirigida por su hijo, el escultor José Luis Zorrilla de San Martín, quien diseñó el actual comedor con la chimenea que lleva labrado en su parte superior el escudo de los Zorrilla de San Martín donde figura el lema “velar se debe la vida de tal suerte que viva quede en la muerte”.[cita requerida] En 1936 la casa pasó a ser propiedad del Estado. En 1942 se transformó en museo dependiente del Ministerio de Educación y Cultura, formando parte de una de las casas históricas pertenecientes al Museo Histórico Nacional de Uruguay. Actualmente el museo es administrado por la "Comisión de Amigos del Museo Zorrilla", que recuperó el lugar y construyó una moderna sala donde se realizan eventos culturales, que hacen de este museo la “casa abierta” que fue en vida de Zorrilla.[cita requerida] Decía Zorrilla: “Toda mi vida está entre estas cuatro paredes, aquí están mis recuerdos de familia y el fruto de mis esfuerzos”.[cita requerida] Referencias Wikipedia - http://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Zorrilla_de_San_Martín

Andrew Marvell

Andrew Marvell (31 March 1621– 16 August 1678) was an English metaphysical poet, satirist and politician who sat in the House of Commons at various times between 1659 and 1678. During the Commonwealth period he was a colleague and friend of John Milton. His poems range from the love-song “To His Coy Mistress”, to evocations of an aristocratic country house and garden in “Upon Appleton House” and “The Garden”, the political address “An Horatian Ode upon Cromwell’s Return from Ireland”, and the later personal and political satires “Flecknoe” and “The Character of Holland”. Early life Marvell was born in Winestead-in-Holderness, East Riding of Yorkshire, near the city of Kingston upon Hull, the son of a Church of England clergyman also named Andrew Marvell. The family moved to Hull when his father was appointed Lecturer at Holy Trinity Church there, and Marvell was educated at Hull Grammar School. A secondary school in the city, the Andrew Marvell Business and Enterprise College, is now named after him. At the age of 13, Marvell attended Trinity College, Cambridge and eventually received a BA degree. A portrait of Marvell attributed to Godfrey Kneller hangs in Trinity College’s collection. Afterwards, from the middle of 1642 onwards, Marvell probably travelled in continental Europe. He may well have served as a tutor for an aristocrat on the Grand Tour, but the facts are not clear on this point. While England was embroiled in the civil war, Marvell seems to have remained on the continent until 1647. It is not known exactly where his travels took him, except that he was in Rome in 1645 and Milton later reported that Marvell had mastered four languages, including French, Italian and Spanish. First poems and Marvell’s time at Nun Appleton Marvell’s first poems, which were written in Latin and Greek and published when he was still at Cambridge, lamented a visitation of the plague and celebrated the birth of a child to King Charles I and Queen Henrietta Maria. He only belatedly became sympathetic to the successive regimes during the Interregnum after Charles I’s execution on 30 January 1649. His “Horatian Ode”, a political poem dated to early 1650, responds with lament to the regicide even as it praises Oliver Cromwell’s return from Ireland. Circa 1650–52, Marvell served as tutor to the daughter of the Lord General Thomas Fairfax, who had recently relinquished command of the Parliamentary army to Cromwell. He lived during that time at Nun Appleton Hall, near York, where he continued to write poetry. One poem, “Upon Appleton House, To My Lord Fairfax”, uses a description of the estate as a way of exploring Fairfax’s and Marvell’s own situation in a time of war and political change. Probably the best-known poem he wrote at this time is “To His Coy Mistress”. Anglo-Dutch War and employment as Latin secretary During the period of increasing tensions leading up to the First Anglo-Dutch War of 1653, Marvell wrote the satirical “Character of Holland,” repeating the then current stereotype of the Dutch as “drunken and profane”: "This indigested vomit of the Sea,/ Fell to the Dutch by Just Propriety.” He became a tutor to Cromwell’s ward, William Dutton, in 1653, and moved to live with his pupil at the house of John Oxenbridge in Eton. Oxenbridge had made two trips to Bermuda, and it is thought that this inspired Marvell to write his poem Bermudas. He also wrote several poems in praise of Cromwell, who was by this time Lord Protector of England. In 1656 Marvell and Dutton travelled to France, to visit the Protestant Academy of Saumur. In 1657, Marvell joined Milton, who by that time had lost his sight, in service as Latin secretary to Cromwell’s Council of State at a salary of £200 a year, which represented financial security at that time. Oliver Cromwell died in 1658. He was succeeded as Lord Protector by his son Richard. In 1659 Marvell was elected Member of Parliament for Kingston-upon-Hull in the Third Protectorate Parliament. He was paid a rate of 6 shillings, 8 pence per day during sittings of parliament, a financial support derived from the contributions of his constituency. He was re-elected MP for Hull in 1660 for the Convention Parliament. After the Restoration The monarchy was restored to Charles II in 1660. Marvell avoided punishment for his own co-operation with republicanism, and he helped convince the government of Charles II not to execute John Milton for his antimonarchical writings and revolutionary activities. The closeness of the relationship between the two former colleagues is indicated by the fact that Marvell contributed an eloquent prefatory poem, entitled “On Mr. Milton’s Paradise Lost”, to the second edition of Milton’s epic Paradise Lost. According to a biographer: “Skilled in the arts of self-preservation, he was not a toady.” In 1661 Marvell was re-elected MP for Hull in the Cavalier Parliament. He eventually came to write several long and bitterly satirical verses against the corruption of the court. Although circulated in manuscript form, some finding anonymous publication in print, they were too politically sensitive and thus dangerous to be published under his name until well after his death. Marvell took up opposition to the 'court party’, and satirised them anonymously. In his longest verse satire, Last Instructions to a Painter, written in 1667, Marvell responded to the political corruption that had contributed to English failures during the Second Anglo-Dutch War. The poem did not find print publication until after the Revolution of 1688–9. The poem instructs an imaginary painter how to picture the state without a proper navy to defend them, led by men without intelligence or courage, a corrupt and dissolute court, and dishonest officials. Of another such satire, Samuel Pepys, himself a government official, commented in his diary, “Here I met with a fourth Advice to a Painter upon the coming in of the Dutch and the End of the War, that made my heart ake to read, it being too sharp and so true.” From 1659 until his death in 1678, Marvell was serving as London agent for the Hull Trinity House, a shipmasters’ guild. He went on two missions to the continent, one to the Dutch Republic and the other encompassing Russia, Sweden, and Denmark. He spent some time living in a cottage on Highgate Hill in north London, where his time in the area is recorded by a bronze plaque that bears the following inscription: Four feet below this spot is the stone step, formerly the entrance to the cottage in which lived Andrew Marvell, poet, wit, and satirist; colleague with John Milton in the foreign or Latin secretaryship during the Commonwealth; and for about twenty years M.P. for Hull. Born at Winestead, Yorkshire, 31st March, 1621, died in London, 18th August, 1678, and buried in the church of St. Giles-in-the-Fields. This memorial is placed here by the London County Council, December, 1898. A floral sundial in the nearby Lauderdale House bears an inscription quoting lines from of his poem “The Garden”. He died suddenly in 1678, while in attendance at a popular meeting of his old constituents at Hull. His health had previously been remarkably good; and it was supposed by many that he was poisoned by some of his political or clerical enemies. Marvell was buried in the church of St Giles in the Fields in central London. His monument, erected by his grateful constituency, bears the following inscription: Near this place lyeth the body of Andrew Marvell, Esq., a man so endowed by Nature, so improved by Education, Study, and Travel, so consummated by Experience, that, joining the peculiar graces of Wit and Learning, with a singular penetration and strength of judgment; and exercising all these in the whole course of his life, with an unutterable steadiness in the ways of Virtue, he became the ornament and example of his age, beloved by good men, feared by bad, admired by all, though imitated by few; and scarce paralleled by any. But a Tombstone can neither contain his character, nor is Marble necessary to transmit it to posterity; it is engraved in the minds of this generation, and will be always legible in his inimitable writings, nevertheless. He having served twenty years successfully in Parliament, and that with such Wisdom, Dexterity, and Courage, as becomes a true Patriot, the town of Kingston-upon-Hull, from whence he was deputed to that Assembly, lamenting in his death the public loss, have erected this Monument of their Grief and their Gratitude, 1688. It may be noted that his epitaph pays more tribute to his political career than his poetry. Prose works Marvell also wrote anonymous prose satires criticizing the monarchy and Catholicism, defending Puritan dissenters, and denouncing censorship. The Rehearsal Transpros’d, an attack on Samuel Parker, was published in two parts in 1672 and 1673. In 1676, Mr. Smirke; or The Divine in Mode, a work critical of intolerance within the Church of England, was published together with a “Short Historical Essay, concerning General Councils, Creeds, and Impositions, in matters of Religion.” Marvell’s pamphlet An Account of the Growth of Popery and Arbitrary Government in England, published in late 1677, alleged that: “There has now for diverse Years, a design been carried on, to change the Lawfull Government of England into an Absolute Tyranny, and to convert the established Protestant Religion into down-right Popery”. John Kenyon described it as “one of the most influential pamphlets of the decade” and G. M. Trevelyan called it: “A fine pamphlet, which throws light on causes provocative of the formation of the Whig party”. A 1678 work published anonymously ("by a Protestant") in defense of John Howe against the attack of his fellow-dissenter, the severe Calvinist Thomas Danson, is also probably by Marvell. Its full title is Remarks upon a late disingenuous discourse, writ by one T.D. under the pretence de causa Dei, and of answering Mr. John Howe’s letter and postscript of God’s prescience, &c., affirming, as the Protestant docrine, that GOd doth by efficacious influence universally move and determine men to all their actions, even to those that are most wicked. Views Although Marvell became a Parliamentarian, he was not a Puritan. He had flirted briefly with Catholicism as a youth, and was described in his thirties (on the Saumur visit) as “a notable English Italo-Machiavellian”. During his lifetime, his prose satires were much better known than his verse. Vincent Palmieri noted that Marvell is sometimes known as the “British Aristides” for his incorruptible integrity in life and poverty at death. Many of his poems were not published until 1681, three years after his death, from a collection owned by Mary Palmer, his housekeeper. After Marvell’s death she laid dubious claim to having been his wife, from the time of a secret marriage in 1667. Marvell’s poetic style T. S. Eliot wrote of Marvell’s style that 'It is more than a technical accomplishment, or the vocabulary and syntax of an epoch; it is, what we have designated tentatively as wit, a tough reasonableness beneath the slight lyric grace’. He also identified Marvell and the metaphysical school with the 'dissociation of sensibility’ that occurred in 17th-century English literature; Eliot described this trend as 'something which... happened to the mind of England... it is the difference between the intellectual poet and the reflective poet’. Poets increasingly developed a self-conscious relationship to tradition, which took the form of a new emphasis on craftsmanship of expression and an idiosyncratic freedom in allusions to Classical and Biblical sources. Marvell’s most celebrated lyric, “To His Coy Mistress”, combines an old poetic conceit (the persuasion of the speaker’s lover by means of a carpe diem philosophy) with Marvell’s typically vibrant imagery and easy command of rhyming couplets. Other works incorporate topical satire and religious themes. References Wikipedia—https://en.wikipedia.org/wiki/Andrew_Marvell

Eugenio Montale

Eugenio Montale (Genova, 12 ottobre 1896 – Milano, 12 settembre 1981) è stato un poeta e scrittore italiano, premio Nobel per la letteratura nel 1975. Biografia Anni giovanili Eugenio Montale nacque a Genova, in un palazzo dell’attuale corso Dogali, nella zona soprastante Principe, il 12 ottobre 1896, ultimo dei cinque figli di Domenico Montale e Giuseppina Ricci, esponenti della media borghesia genovese. Il padre era comproprietario di una ditta di prodotti chimici, la società G. G. Montale & C., tra l’altro fornitrice di Veneziani S.p.A., azienda presso cui era impiegato Italo Svevo. Crescita Inizia gli studi all’istituto “Vittorino Da Feltre” di Via Maragliano gestito dai Barnabiti (rettore è padre Rodolfo Trabattoni, vice rettore padre Giovanni Semeria). Il 21 maggio riceve la cresima. Sebbene per lui vengano preferiti, a causa della sua salute precaria, i più brevi studi tecnici in luogo di quelli classici e venga dunque iscritto nel 1915 all’istituto tecnico commerciale “Vittorio Emanuele”, dove si diplomerà in ragioneria, il giovane Montale ha la possibilità di coltivare i propri interessi prevalentemente letterari, frequentando le biblioteche cittadine e assistendo alle lezioni private di filosofia della sorella Marianna, iscritta a Lettere e Filosofia. La sua formazione è dunque quella tipica dell’autodidatta, che scopre interessi e vocazione attraverso un percorso libero da condizionamenti. Letteratura (Dante, Petrarca, Boccaccio e D’Annunzio su tutti, autori che lo stesso Montale affermerà di avere “attraversato”) e lingue straniere sono il terreno in cui getta le prime radici, la sua formazione e il suo immaginario, assieme al panorama, ancora intatto, della Riviera ligure di Levante: Monterosso al Mare e le Cinque Terre, dove la famiglia trascorre le vacanze. «Scabri ed essenziali», come egli definì la sua stessa terra, gli anni della giovinezza delimitano in Montale una visione del mondo in cui prevalgono i sentimenti privati e l’osservazione profonda e minuziosa delle poche cose che lo circondano – la natura mediterranea e le donne della famiglia. Ma quel “piccolo mondo” è sorretto intellettualmente da una vena linguistica nutrita di queste lunghe letture, finalizzate soprattutto al piacere della conoscenza e della scoperta. In questo periodo di formazione Montale coltiva inoltre la passione per il canto, studiando dal 1915 al 1923 con l’ex baritono Ernesto Sivori, esperienza che lascia in lui un vivo interesse per la musica, anche se non si esibirà mai in pubblico. Riceverà comunque già nel 1942 dediche da Tommaso Landolfi, fondatore con altri della rivista Letteratura. Grande Guerra e avvento del Fascismo Nell’anno 1917, dopo quattro visite mediche, è dichiarato idoneo al servizio militare, a settembre è arruolato nel 23º fanteria a Novara, frequenta a Parma il corso allievi ufficiali di complemento ottenendo il grado di sottotenente di fanteria e chiede di essere inviato al fronte. Dall’aprile 1917 combatte in Vallarsa, inquadrato nei “Leoni di Liguria” del 158º Reggimento fanteria ed il 3 novembre 1918 conclude l’esperienza combattente entrando a Rovereto. In seguito fu trasferito a Chienes, poi al campo di reduci di guerra dell’Eremo di Lanzo e, infine, fu congedato con il grado di tenente all’inizio del 1920. Negli anni tra il 1919 e il 1923 conosce a Monterosso Anna degli Uberti (1904-1959), protagonista femminile in un insieme di poesie montaliane, trasversali nelle varie opere, note come “ciclo di Arletta” (chiamata anche Annetta o capinera). Nel 1924 conosce la giovane di origine peruviana Paola “Edda” Nicoli, anch’ella presente negli Ossi di seppia e ne Le occasioni. È il momento dell’affermazione del fascismo, dal quale Montale prende subito le distanze sottoscrivendo nel 1925 il Manifesto degli intellettuali antifascisti di Benedetto Croce. Il suo antifascismo ha una dimensione non tanto politica quanto culturale: esso si nutre di un disagio esistenziale e di un sentimento di malessere nei confronti della civiltà moderna tout court. È un antifascismo aristocratico e snobistico. Montale vive questo periodo nella “reclusione” della provincia ligure, che gli ispira una visione profondamente negativa della vita. Il suo pessimismo non essendo immediatamente riconducibile alla politica sopravvive anche dopo l’avvento della democrazia: è evidente ne La bufera e altro nel suo non riconoscersi nei due partiti di massa (DC e PCI) e nella società dei consumi. Soggiorno a Firenze Montale giunge a Firenze nel 1927 per il lavoro di redattore ottenuto presso l’editore Bemporad. Nel capoluogo toscano gli anni precedenti erano stati decisivi per la nascita della poesia italiana moderna, soprattutto grazie alle aperture della cultura fiorentina nei confronti di tutto ciò che accadeva in Europa: le Edizioni de La Voce; i Canti Orfici di Dino Campana (1914); le prime liriche di Ungaretti per Lacerba; e l’accoglienza di poeti come Vincenzo Cardarelli e Umberto Saba. Montale, dopo l’edizione degli Ossi del 1925, nel 1929 è chiamato a dirigere il Gabinetto scientifico letterario G. P. Vieusseux. Curiosamente, come ricordava lo stesso Montale, fu inserito in una lista di possibili candidati da Paolo Emilio Pavolini e venne scelto dall’allora podestà fiorentino Giuseppe Della Gherardesca, essendo l’unico non iscritto al Partito Fascista. Dieci anni più tardi, per l’identico motivo, Montale venne esonerato dall’incarico, dopo che per 18 mesi gli era stato sospeso lo stipendio, nel tentativo di “incoraggiarlo” ad iscriversi al PNF.In quegli anni collabora alla rivista Solaria, frequenta i ritrovi letterari del caffè Le Giubbe Rosse conoscendovi Carlo Emilio Gadda, Tommaso Landolfi e Elio Vittorini, e scrive per quasi tutte le nuove riviste letterarie che nascono e muoiono in quegli anni di ricerca poetica. In questo contesto prova anche l’arte pittorica imparando dal Maestro Elio Romano l’impasto dei colori e l’uso dei pennelli. Nel '29 è ospite nella casa di Drusilla Tanzi (che aveva conosciuto nel '27) e del marito, lo storico d’arte Matteo Marangoni, casa dove due anni prima gli avevano presentato anche Gerti Frankl. La vita a Firenze però si trascina per il poeta tra incertezze economiche e complicati rapporti sentimentali; nel 1933 conosce l’italianista americana Irma Brandeis, con cui avvia una quinquennale storia d’amore, cantandola con il nome di Clizia in molte poesie confluite ne Le occasioni. Legge molto Dante e Svevo, e i classici americani. Fino al 1948, l’anno del trasferimento a Milano, egli pubblica Le occasioni e le prime liriche di quelle che formeranno La bufera e altro (che uscirà nel 1956). Montale, che non si era iscritto al Partito fascista e dopo il delitto di Giacomo Matteotti era stato firmatario del manifesto crociano, prova subito dopo la guerra ad iscriversi al Partito d’azione, ma ne esce pochissimo tempo dopo. Soggiorno a Milano Montale trascorre l’ultima parte della sua vita (dal 1948 alla morte) a Milano. Diventa redattore del Corriere della Sera e critico musicale per il “Corriere d’informazione”. Scrive inoltre reportage culturali da vari Paesi (fra cui il Medio Oriente, visitato in occasione del pellegrinaggio di Papa Paolo VI in Terra Santa). Scrive altresì di letteratura anglo-americana per la terza pagina, avvalendosi anche della collaborazione dell’amico americano Henry Furst, il quale gli invia molti articoli su autori e argomenti da lui stesso richiesti. La vicenda venne rivelata da Mario Soldati nel racconto “Due amici” (Montale e Furst) nel volume Rami secchi (Rizzoli 1989) e soprattutto da Marcello Staglieno, con la pubblicazione su una terza pagina de il Giornale diretto da Indro Montanelli di alcune delle lettere inedite di Montale all’amico. Nel 1956, oltre a La bufera esce anche la raccolta di prose Farfalla di Dinard. Amava anche collaborare con vari artisti ed è il caso ad esempio di Renzo Sommaruga, scultore e artista figurativo, di cui nel 1957 scrisse la presentazione della sua personale parigina e che si può trovare nel Secondo Mestiere. Il 23 luglio 1962 sposa Drusilla Tanzi, con cui conviveva dal 1939, di dieci anni più anziana di lui, con rito religioso a Montereggi, presso Fiesole; il rito civile viene celebrato a Firenze il 30 aprile 1963 (Matteo Marangoni, primo marito di lei, era morto nel 1958), la quale morirà tuttavia a Milano il 20 ottobre dello stesso anno all’età di 77 anni. La salute di Drusilla si era rapidamente deteriorata, per la frattura di un femore in seguito a una caduta accidentale nell’agosto di quell’anno. Nel 1969 viene pubblicata un’antologia dei reportage di Montale, intitolata Fuori di casa, in richiamo al tema del viaggio. Il mondo di Montale, tuttavia, risiede in particolare nella “trasognata solitudine”, come la definisce Angelo Marchese, del suo appartamento milanese di via Bigli, dove viene amorevolmente assistito, alla morte di Drusilla, da Gina Tiossi. Ultimi anni Le ultime raccolte di versi, Xenia (1966, dedicata alla moglie Drusilla Tanzi, morta nel 1963), Satura (1971) e Diario del '71 e del '72 (1973), testimoniano in modo definitivo il distacco del poeta – ironico e mai amaro – dalla Vita con la maiuscola: «pensai presto, e ancora penso, che l’arte sia la forma di vita di chi veramente non vive: un compenso o un surrogato» (Montale, Intenzioni. Intervista immaginaria, Milano 1976). Sempre nel 1966 Montale pubblicò i saggi Auto da fé, una lucida riflessione sulle trasformazioni culturali in corso. Anche se poeta trasognato e “dimesso”, è anche stato oggetto di riconoscimenti ufficiali: lauree honoris causa (Università di Milano nel 1961, Università di Cambridge 1967, La Sapienza 1974). Fu nominato senatore a vita il 13 giugno 1967 dal presidente della Repubblica Giuseppe Saragat per i meriti in campo letterario, aderendo al gruppo del PLI e poi a quello del PRI.Nel pieno del dibattito civile sulla necessità dell’impegno politico degli intellettuali, Montale continuò ad essere un poeta molto letto in Italia. Nel 1975 ricevette il Premio Nobel per la letteratura «per la sua poetica distinta che, con grande sensibilità artistica, ha interpretato i valori umani sotto il simbolo di una visione della vita priva di illusioni».. Nel 1976 scrisse il commiato funebre al suo collega defunto, il salernitano Alfonso Gatto. L’anno seguente gli fu chiesto se, una volta sorteggiato, avrebbe accettato di fare il giurato in un processo contro le Brigate Rosse: “Credo di no”, rispose l’anziano poeta, "sono un uomo come gli altri e non si può chiedere a nessuno di fare l’eroe".Eugenio Montale morì a Milano la sera del 12 settembre 1981, un mese prima di compiere 85 anni, nella clinica San Pio X dove si trovava ricoverato per problemi derivati da una vasculopatia cerebrale. I funerali di Stato furono celebrati due giorni dopo nel Duomo di Milano dall’allora arcivescovo della diocesi Carlo Maria Martini. Venne sepolto nel cimitero accanto alla chiesa di San Felice a Ema, sobborgo nella periferia sud di Firenze, accanto alla moglie Drusilla. Nella seduta del successivo 8 ottobre, il Senato commemorò la figura di Montale, attraverso i discorsi del presidente Amintore Fanfani e del presidente del Consiglio Giovanni Spadolini. Le opere * Le raccolte di versi contengono la storia della sua poesia: * Ossi di seppia, Torino, Gobetti, 1925. * La casa dei doganieri e altri versi, Firenze, Vallecchi, 1932. * Poesie, Firenze, Parenti, 1938. * Le occasioni, Torino, Einaudi, 1939. * Finisterre. Versi del 1940-42, Lugano, Collana di Lugano, 1943. * Quaderno di traduzioni, Milano, Edizioni della Meridiana, 1948. * La bufera e altro, Venezia, Neri Pozza, 1956. * Farfalla di Dinard, Venezia, Neri Pozza, 1956. * Xenia. 1964-1966, San Severino Marche, Bellabarba, 1966. * Auto da fé. Cronache in due tempi, Milano, Il Saggiatore, 1966. Fuori di casa, Milano-Napoli, Ricciardi, 1969; Collana SIS, Mondadori, 1973; Oscar Moderni, Mondadori, 2017. [40 prose di viaggi apparse originariamente sul Corriere della Sera e sul Corriere d’Informazione fra il 1946 e il 1964] * Satura. 1962-1970, Milano, A. Mondadori, 1971. * Nel nostro tempo, Milano, Rizzoli, 1972. * Diario del '71 e del '72, Milano, A. Mondadori, 1973. * Sulla poesia, Milano, A. Mondadori, 1976. * Quaderno di quattro anni, Milano, A. Mondadori, 1977. * Altri versi e poesie disperse, Milano, A. Mondadori, 1981. * Diario postumo. Prima parte: 30 poesie, Milano, A. Mondadori, 1991. ISBN 88-04-34169-6. * Diario postumo. 66 poesie e altre, Milano, A. Mondadori, 1996. ISBN 88-04-41032-9. [sul testo, pubblicato postumo, alcuni studiosi hanno manifestato il dubbio di non autenticità Ossi di Seppia Il primo momento della poesia di Montale rappresenta l’affermazione del motivo lirico. Montale, in Ossi di seppia (1925) edito da Piero Gobetti, afferma l’impossibilità di dare una risposta all’esistenza: in una delle liriche, Non chiederci la parola, egli afferma che è possibile dire solo "ciò che non siamo, ciò che non vogliamo", sottolineando la negatività della condizione esistenziale. Lo stesso titolo dell’opera designa l’esistenza umana, logorata dalla natura, e ormai ridotta ad un oggetto inanimato, privo di vita. Gli ossi di seppia sono una metafora che serve a descrivere l’uomo, che con l’età adulta viene allontanato dalla felicità della giovinezza e abbandonato, al dolore, sulla terra come un inutile osso di seppia. Gli ossi di seppia sono, infatti, gli endoscheletri delle seppie rilasciati sulla spiaggia dalle onde del mare, quindi, presenze inaridite e ridotte al minimo, che simboleggiano la poetica di Montale scabra ed essenziale. In tal modo Montale capovolge l’atteggiamento fondamentale più consueto della poesia: il poeta non può trovare e dare risposte o certezze; sul destino dell’uomo incombe quella che il poeta, nella lirica Spesso il male di vivere ho incontrato, definisce “Divina Indifferenza”, ciò che mostra una partecipazione emotiva del tutto distaccata rispetto all’uomo. In un certo senso, si potrebbe affermare che tale “Divina indifferenza” è l’esatto contrario della “Provvidenza divina” manzoniana. La prima raccolta di Montale uscì nel giugno del 1925 e comprende poesie scritte tra il 1916 e il 1925. Il libro si presenta diviso in quattro sezioni, a loro volta organizzate al loro interno: Movimenti, Ossi di seppia, Mediterraneo, Meriggi ed ombre; a questi fanno da cornice una introduzione (In limine) e una conclusione (Riviere). Il titolo della raccolta vuole evocare i relitti che il mare abbandona sulla spiaggia, come gli ossi di seppia che le onde portano a riva; qualcosa di simile sono le sue poesie: in un’epoca che non permette più ai poeti di lanciare messaggi, di fornire un’interpretazione compiuta della vita e dell’uomo, le poesie sono frammenti di un discorso che resta sottinteso e approdano alla riva del mare come per caso, frutto di momentanee illuminazioni. Le poesie di questa raccolta traggono lo spunto iniziale da una situazione, da un episodio della vita del poeta, da un paesaggio, come quello della Liguria, per esprimere temi più generali: la rottura tra individuo e mondo, la difficoltà di conciliare la vita con il bisogno di verità, la consapevolezza della precarietà della condizione umana. Si affollano in queste poesie oggetti, presenze anche molto dimesse che non compaiono solitamente nel linguaggio dei poeti, alle quali Montale affida, in toni sommessi, la sua analisi negativa del presente ma anche la non rassegnazione, l’attesa di un miracolo. L’emarginazione sociale a cui era condannata la classe di appartenenza, colta e liberale, della famiglia, acuisce comunque nel poeta la percezione del mondo, la capacità di penetrare nelle impressioni che sorgono dalla presenza dei paesaggi naturali: la solitudine da “reclusione” interiore genera il colloquio con le cose, quelle della riviera ligure, o del mare. Una natura “scarna, scabra, allucinante”, e un “mare fermentante” dal richiamo ipnotico, proprio del paesaggio mediterraneo. Il manoscritto autografo di Ossi di seppia è conservato presso il Fondo Manoscritti dell’Università di Pavia. Le occasioni In Le occasioni (1939) la poesia è fatta di simbolo di analogia, di enunciazioni lontane dall’abbandono dei poeti ottocenteschi. Il mondo poetico di Montale appare desolato, oscuro, dolente, privo di speranza; infatti, tutto ciò che circonda il poeta è guardato con pietà e con misurata compassione. Simbolica la data di pubblicazione, 14 ottobre 1939, poco dopo lo scoppio della seconda guerra mondiale. Il fascicolo di poesie è dedicato a una misteriosa I.B, iniziali della poetessa e dantista americana Irma Brandeis, di origini ebraiche e perciò costretta a rimpatriare dopo la promulgazione delle leggi razziali. La memoria è sollecitata da alcune “occasioni” di richiamo, in particolare si delineano figure femminili, per esempio la fanciulla conosciuta in vacanza a Monterosso, Annetta-Arletta (già presente negli Ossi), oppure Dora Markus, della omonima poesia: sono nuove “Beatrici” a cui il poeta affida la propria speranza. La figura della donna, soprattutto Clizia (senhal di Irma), viene perseguita da Montale attraverso un’idea lirica della donna-angelo, messaggera divina. I tratti che servono per descriverla sono rarissimi, ed il desiderio è interamente una visione dell’amore fortemente idealizzata, che non si traduce necessariamente in realtà. Nel contempo il linguaggio si fa meno penetrabile e i messaggi sono sottintesi, e anche se non di un ermetismo irrazionale, espressione di una sua personale tensione razionale e sentimentale. In Le occasioni la frase divenne più libera e la riflessione filosofica, molto presente nella poesia di Montale, diviene più vigorosa. Il poeta indaga le ragioni della vita, l’idea della morte, l’impossibilità di dare una spiegazione valida all’esistenza, lo scorrere inesorabile del tempo (Non recidere, forbice, quel volto). La bufera e altro Sono componimenti riguardanti temi di guerra e di dolore pubblicati nel 1956. Nel poeta ligure confluiscono quegli spiriti della “crisi” che la reazione anti-dannunziana aveva generato fin dai Crepuscolari: tutto ciò che era stato scritto con vena ribelle nel brulicante mondo poetico italiano tra le due guerre, in lui diventa possibilità di scoprire altre ragioni per essere poeti. Per quanto riguarda l’engagement tipico di quegli anni, non ce n’è alcuna traccia. Xenia e Satura Negli ultimi anni Montale approfondì la propria filosofia di vita, quasi temesse di non avere abbastanza tempo “per dire tutto” (quasi una sensazione di vicinanza della morte); Xenia (1966) è una raccolta di poesie dedicate alla propria moglie defunta, Drusilla Tanzi, amorevolmente soprannominata “Mosca” per le spesse lenti degli occhiali da vista. Il titolo richiama xenia, che nell’antica Grecia erano i doni fatti all’ospite, e che ora dunque costituirebbero il dono alla propria moglie. Le poesie di Xenia furono pubblicate insieme alla raccolta Satura, con il titolo complessivo Satura, nel gennaio 1971. «Con questo libro– scrive Marco Forti nel risvolto di copertina dell’edizione Mondadori– Montale ha sciolto il gran gelo speculativo e riepilogativo della Bufera e ha ritrovato, semmai, la varietà e la frondosità, la molteplicità timbrica, lo scatto dell’impennata lirica e insieme la “prosa” che, già negli Ossi di seppia, costituirono la sua sorprendente novità.» Riferimenti Wikipedia – https://it.wikipedia.org/wiki/Eugenio_Montale

Claude McKay

Festus Claudius “Claude” McKay (September 15, 1889– May 22, 1948) was a Jamaican-American writer and poet, who was a seminal figure in the Harlem Renaissance. He wrote four novels: Home to Harlem (1928), a best-seller that won the Harmon Gold Award for Literature, Banjo (1929), Banana Bottom (1933), and in 1941 a manuscript called Amiable With Big Teeth: A Novel of the Love Affair Between the Communists and the Poor Black Sheep of Harlem that has not yet been published. McKay also authored collections of poetry, a collection of short stories, Gingertown (1932), two autobiographical books, A Long Way from Home (1937) and My Green Hills of Jamaica (published posthumously), and a non-fiction, socio-historical treatise entitled Harlem: Negro Metropolis (1940). His 1922 poetry collection, Harlem Shadows, was among the first books published during the Harlem Renaissance. His Selected Poems was published posthumously, in 1953. McKay was attracted to communism in his early life, but he always asserted that he never became an official member of the Communist Party USA. However, some scholars dispute the claim that he was not a communist at that time, noting his close ties to active members, his attendance at communist-led events, and his months-long stay in the Soviet Union in 1922–23, which he wrote about very favorably. He gradually became disillusioned with communism, however, and by the mid-1930s, had begun to write negatively about it. Early life Claude McKay was born in Nairne Castle near James Hill, Clarendon, Jamaica. He was the youngest child of Thomas Francis McKay and Hannah Ann Elizabeth Edwards, well-to-do farmers who had enough property to qualify to vote. Thomas McKay’s parents were of Ashanti descent, like many other black Jamaicans. Claude recounted that his parents would share stories of Ashanti customs with him. At the age of four years, McKay started basic school at the church that he attended. At the age of seven, he was sent to live with his oldest brother, Uriah Theodore, a teacher, to be given the best education available. While living with this brother, McKay became an avid reader of classical and British literature, as well as philosophy, science and theology. He started writing poetry at the age of 10. In 1906, McKay became apprenticed to a carriage and cabinet maker known as Old Brenga, staying in his apprenticeship for about two years. During that time, in 1907, McKay met a man named Walter Jekyll, who became a mentor and an inspiration for him and encouraged him to concentrate on his writing. Jekyll convinced McKay to write in his native dialect and even later set some of McKay’s verses to music. Jekyll helped McKay publish his first book of poems, Songs of Jamaica, in 1912. These were the first poems published in Jamaican Patois (dialect of mainly English words and African structure). McKay’s next volume, Constab Ballads (1912), was based on his experiences of joining the constabulary for a brief period in 1911. Career in the United States McKay left for the U.S. in 1912 to attend Tuskegee Institute. McKay was shocked by the intense racism he encountered when he arrived in Charleston, South Carolina, where many public facilities were segregated, which inspired him to write more poetry. At Tuskegee, he disliked the “semi-military, machine-like existence there” and quickly left to study at Kansas State University. At Kansas State, he read W. E. B. Du Bois’ Souls of Black Folk, which had a major impact on him and stirred his political involvement. But despite superior academic performance, in 1914 McKay decided he did not want to be an agronomist and moved to New York, where he married his childhood sweetheart Eulalie Lewars. McKay published two poems in 1917 in The Seven Arts under the pseudonym Eli Edwards while working as a waiter on the railways. In 1919, he met Crystal and Max Eastman, who produced The Liberator (where McKay would serve as co-executive editor until 1922). It was here, as the co-editor of The Liberator, that he published one of his most famous poems, “If We Must Die”, during the “Red Summer”, a period of intense racial violence against black people in Anglo-American societies. The poem was reportedly later quoted by Winston Churchill during World War II. McKay became involved with a group of black radicals who were unhappy both with Marcus Garvey’s nationalism and the middle-class reformist NAACP. These included other Caribbean writers such as Cyril Briggs, Richard B. Moore, and Wilfrid Domingo. They fought for black self-determination within the context of socialist revolution. Together they founded the semi-secret revolutionary organization, the African Blood Brotherhood. Hubert Harrison had asked McKay to write for Garvey’s Negro World, but only a few copies of the paper have survived from this period, none of which contain any articles by McKay. McKay soon left for London, England. In London McKay arrived in London in autumn 1919. He used to frequent a soldier’s club in Drury Lane and the International Socialist Club in Shoreditch. A militant atheist, he also joined the Rationalist Press Association. It was during this period that McKay’s commitment to socialism deepened and he read Marx assiduously. At the International Socialist Club, McKay met Shapurji Saklatvala, A. J. Cook, Guy Aldred, Jack Tanner, Arthur McManus, William Gallacher, Sylvia Pankhurst and George Lansbury. He was soon invited to write for Workers’ Dreadnought. In 1920, the Daily Herald, a socialist paper published by George Lansbury, included a racist article written by E. D. Morel. Entitled “Black Scourge in Europe: Sexual Horror Let Loose by France on the Rhine”, it insinuated gross hypersexuality on black people in general, but Lansbury refused to print McKay’s response. This response then appeared in Workers’ Dreadnought. This started his regular involvement with Workers’ Dreadnought and the Workers’ Socialist Federation, a Council Communist group active in the East End and which had a majority of women involved in it at all levels of the organization. He became a paid journalist for the paper; some people claim he was the first black journalist in Britain. He attended the Communist Unity Conference that established the Communist Party of Great Britain. At this time he also had some of his poetry published in the Cambridge Magazine, edited by C. K. Ogden. When Sylvia Pankhurst was arrested under the Defense of the Realm Act for publishing articles “calculated and likely to cause sedition amongst His Majesty’s forces, in the Navy, and among the civilian population,” McKay had his rooms searched. He is likely to have been the author of “The Yellow Peril and the Dockers” attributed to “Leon Lopez”, which was one of the articles cited by the government in its case against Workers’ Dreadnought. In Russia From November 1922 to June 1923, he visited the Soviet Union and attended the fourth congress of the Communist International in Moscow. There, he met many leading Bolsheviks including Leon Trotsky, Nikolai Bukharin and Karl Radek. Claude McKay details his experience in Russia in the essay “Soviet Russia and the Negro” published in the December 1923 issue of The Crisis magazine. McKay wrote the manuscripts for a book of essays called Negroes in America and three stories published as Lynching in America, both of which appeared first in Russian and were re-translated into English; McKay’s original English manuscripts have been lost. When Russia was under the rule of communists led by Lenin he was invited to Russia during the reconstruction of the country. Home to Harlem and other works In 1928, McKay published his most famous novel, Home to Harlem, which won the Harmon Gold Award for Literature. The novel, which depicted street life in Harlem, would have a major impact on black intellectuals in the Caribbean, West Africa, and Europe. McKay’s novel gained a substantial readership, especially with people who wanted to know more about the intense, and sometimes shocking, details of Harlem nightlife. His novel was an attempt to capture the energetic and intense spirit of the “uprooted black vagabonds.” Home to Harlem was a work in which McKay looked among the common people for a distinctive black identity. Despite this, the book drew fire from one of McKay’s heroes, W. E. B. Du Bois. To Du Bois, the novel’s frank depictions of sexuality and the nightlife in Harlem only appealed to the "prurient demand[s]" of white readers and publishers looking for portrayals of black “licentiousness.” As Du Bois said, “Home to Harlem... for the most part nauseates me, and after the dirtier parts of its filth I feel distinctly like taking a bath.” Modern critics now dismiss this criticism from Du Bois, who was more concerned with using art as propaganda in the struggle for African-American political liberation than in the value of art to showcase the truth about the lives of black people. McKay’s other novels were Banjo (1929), and Banana Bottom (1933). Banjo was noted in part for its portrayal of how the French treated people from its sub-Saharan African colonies, as the novel centers on black seamen in Marseilles. Aimé Césaire stated that in Banjo, blacks were described truthfully and without “inhibition or prejudice”. Banana Bottom was McKay’s third novel. The book is said to follow a principal theme of a black individual in search of establishing a cultural identity in a white society. The book discusses underlying racial and cultural tensions. McKay also authored a collection of short stories, Gingertown (1932), two autobiographical books, A Long Way from Home (1937) and My Green Hills of Jamaica (published posthumously in 1979), and a non-fiction, socio-historical treatise entitled Harlem: Negro Metropolis (1940). His collection Selected Poems (1953) was published posthumously and included a Foreword by John Dewey. McKay became an American citizen in 1940. Becoming disillusioned with communism, McKay embraced the social teachings of the Roman Catholic Church, to which he converted in 1944. He died from a heart attack in Chicago at the age of 58. Legacy In 1977, the government of Jamaica named Claude McKay the national poet and posthumously awarded him the Order of Jamaica for his contribution to literature. In 2002, scholar Molefi Kete Asante listed Claude McKay on his list of 100 Greatest African Americans. He is regarded as the “foremost left-wing black intellectual of his age” and his work heavily influenced a generation of black authors including James Baldwin and Richard Wright. Awards Jamaican Institute of Arts and Sciences, Musgrave Medal, 1912, for two volumes of poetry, Songs of Jamaica and Constab Ballads. Harmon Foundation Award for distinguished literary achievement, NAACP, 1929, for Harlem Shadows and Home to Harlem. James Weldon Johnson Literary Guild Award, 1937. Order of Jamaica, 1977. Selected bibliography Poetry collections * Songs of Jamaica (1912) * Constab Ballads (1912) * Spring in New Hampshire and Other Poems (1920) * Harlem Shadows (1922) * The Selected Poems of Claude McKay (1953) Fiction * Home to Harlem (1928) * Banjo (1929) * Banana Bottom (1933) * Gingertown (1932) Non-fiction * A Long Way from Home (1937) * My Green Hills of Jamaica (1979) * Harlem: Negro Metropolis (1940) Unknown manuscript * A previously unknown manuscript of a 1941 novel by McKay was authenticated in 2012. The manuscript, Amiable With Big Teeth: A Novel of the Love Affair Between the Communists and the Poor Black Sheep of Harlem, was discovered by Jean-Christophe Cloutier in the Samuel Roth Papers, a previously untouched university archive at Columbia University, in 2009. The novel centers on the ideas and events that animated Harlem on the cusp of World War II (such as Benito Mussolini’s invasion of Ethiopia). Working in collaboration, Professor Cloutier and Professor Brent Hayes Edwards successfully authenticated the manuscript, and have received permission from the McKay estate to publish the novel, a satire set in 1936, with an introduction about how it was found and its provenance verified. Sources * James, Winston (2001), A Fierce Hatred of Injustice: Claude McKay’s Jamaica and His Poetry of Rebellion, London: Verso. ISBN 978-1859847404. * James, Winston (2003), "Becoming the People’s Poet: Claude McKay’s Jamaican Years, 1889-1912," in Small Axe: A Caribbean Journal of Criticism, March 2003, No. 13, pp. 17–45. * Long, Richard A., Afro-American Writing: An Anthology of Prose and Poetry, Penn State Press, 1985. ISBN 0-271-00376-6 Chicago Defender articles * “Claude McKay, African Poet, Made Co-Editor”, The Chicago Defender (National edition)(1921–1267), April 2, 1921; ProQuest Historical Newspapers: Chicago Defender (1910-1975). * “Claude McKay, noted, Poet, Author, Once Idol of Russia, Dies Here”, The Chicago Defender (1921–1967), May 29, 1948. * “McKay Going to Russia”, The Chicago Defender (National edition)(1921–1967), August 19, 1922. * “Claude McKay by James Weldon Johnson”, The Chicago Defender (National edition)(1921–1267), March 3, 1928. References Wikipedia—https://en.wikipedia.org/wiki/Claude_McKay

José Jacinto Milanés

José Jacinto Milanés y Fuentes, poeta, dramaturgo y ensayista cubano. Uno de los principales cultivadores del drama romántico en lengua española. Considerado como el primer ingenio poético cubano. Casi toda su creación se desarrolló desde 1835 y hasta 1843, periodo enmarcado en el romanticismo de la literatura española oye el silencio; tal vez cuando suena así la brisa está llorando por Isa el alma de Milanés. Carilda en su “Canto a Matanzas” Primeros años Hijo de Don Alonso Milanésy de la matancera, Doña Rita Fuentes, nació el día 16 de agosto de 1814, en la ciudad de Matanzas. Fue el primogénito de una familia numerosa y de escasos bienes de fortuna. No obstante la estrechez económica de los padres, José Jacinto adquirió algunos conocimientos superiores en la famosa escuela que en aquella capital dirigía el nobilísimo educador, Don Ambrosio José González; conocimientos, que no pudo finalizar, contentándose, por más, con el aprendizaje del latín, para lo cual le sirvió de maestro Don Francisco B Guerra Betancourt. La facultad autodidáctica de José Jacinto Milanés era tan acentuada como su afán de aprender y de superarse intelectualmente (estudió varias lenguas) que le fue posible, en varios ocasiones, suplir en su Cátedra de latín a su antiguo profesor, y, años más tarde, cuando ya se le conocía como un cantor popular, hacer versos en francés, (cantos, en italiano y varias traducciones Carrera literaria Se inició de niño en el conocimiento del teatro clásico español a través del “Tesoro del teatro español” de Quintana, regalo de su padre. Comenzó a escribir desde muy joven ensayos dramáticos. Comenzó a trabajar en Matanzas con su tío político Don Simón de Ximeno, casado con una hermana de su madre, el cual en 1832 le consiguió un empleo en el escritorio de una ferretería en La Habana en la cual le habían dado trabajo “por su bella forma de letra”y se entregaba a los libros con el mismo fervor que ponía cuando se iniciaba en el dominio de lenguas, o cuando interpretaba las escenas de Lope de Vega y Calderón (clásicos del teatro español de la época) Inicios en la poesía Sometido a la rigurosidad comercial, obligado al trabajo para poder subsistir, imposibilitado de llevar una vida independiente y cómoda que le permitiera el desarrollo y cultivo de sus aptitudes intelectuales; de natural, solitario, melancólico y taciturno, se encontró con que las musas eran el único solaz de su alma, el solo alivio de sus innatas soledades espirituales, así, él escribía sus versos, que eran escape a sus diarias, hondas, congojas. Profunda actividad literaria En 1833, al estallar la epidemia de cólera en La Habana, regresó a su ciudad natal. Al año siguiente llegó a Matanzas Domingo del Monte, ya consagrado y destacado en las letras patrias, que había de ser con los años, su gran amigo y consejero. En 1836, al regresar Del Monte a La Habana, lo invitó en más de una ocasión a pasar temporadas en su casa, donde se relacionó con los escritores que frecuentaban su tertulia. Allí pudo ampliar, a través de la biblioteca de Del Monte, su cultura clásica y moderna, y comenzó su período de mayor actividad literaria, que abarca los años 1836-1843. Delmonte, fue catando la sensibilidad poética de Milanés, que, apartándose de las maneras de otros jóvenes aedas, no seguía a Heredia , (el vate de moda), sino que se presentaba, aunque defectuoso en la técnica, personal y distinto en su lirismo apasionadamente romántico, saturado de melancolía y de ternura idílica. Publicaciones Publicó en el Aguinaldo Habanero (1837) su famoso poema “La Madrugada” y otras poesías. Aparecieron colaboraciones suyas en casi todas las revistas habaneras: El Plantel (1838), El Álbum (1838, 1839), La Cartera Cubana (1839), El Prisma (1846), Flores del Siglo (1846), El Artista (1848), Revista de la Habana (1853, 1856), Revista Universal (1860). En Matanzas colaboró en La Aurora y El Yumurí. Desde el éxito crítico de sus primeras composiciones, que pronto, (sobre todo, sus décimas), la Sociedad recitaba y sabía de memoria, Del Monte no dejó de invitar al poeta yumurino a una estadía en la Habana, a la que, al fin, accedió éste a los cuatro años de haberla visitado por vez primera. En casa de Del Monte trató Milanés a Anselmo Suárez y Romero, a Cirilo Villaverde, a Ramón de Palma y Romay, a José Z. González del Valle y a tantos otros. De las tertulias en el hogar de Delmonte nace “El Conde Alarcos”drama que fue, estrenado en 1838 en La Habana en el “Teatro Principal”, por la “Compama Duclós” con gran éxito de crítica. Este estreno le produjo su primera crisis nerviosa. Nunca accedió a ver la obra en escena. Con esta obra se situó entre los primeros que cultivaron el drama romántico en lengua española. Una producción donde pueden señalarse algunos lunares con imparcialidad, pero cuenta también belleza suficiente para justificar la aceptación que tuvo y los aplausos que arrancara en su presentación”, el nombre de José Jacinto Milanés, no tan sólo traspasó la isla, de un extremo a otro, sino que hizo posible que el mismo se debatiera, con favorables tonos, en la Metrópolis madrileña, a donde llegaron los ecos del éxito de la obra, en ultramar. Aun no hacía dos años que “El Conde Alarcos”, se hubiera estrenado, cuando Del Monte logró que Milanés fuera nombrado en importante cargo público, que hubo de desempeñar en su provincia natal, desde “La Cumbre”; lugar al que llegó el poeta entregándose a una laboriosa tarea de producción teatral, ya que, sus quehaceres oficiales, (por escasos), le dejaban casi todo el tiempo libre para desplegar sus afanes intelectuales. Por este tiempo estrenó en su ciudad natal la comedia de costumbre, “Una Intriga Paternal”. También, escribió otras obras menores, para la escena, como “El Poeta en la Corte” y sus cuadros dialogados, “El Mirón Cubano”, que no concluyó. Final del poeta Fallece el 14 de noviembre de 1863. A partir de 1843 padecería de un mutismo que le duró hasta su muerte, convirtiéndose en un fantasma viviente en su casona, donde vivió y murió, sede hoy del archivo histórico de matanzas. Una pasión imposible por su prima Isa dicen que llevo a Milanes a la locura. Algo mejorado, escribió ya pocos versos, sin lograr igualar los de sus primeros tiempos. En 1852 su enfermedad sufrió nueva crisis que lo hizo caer en un mutismo casi completo. En ese mutismo vivió once años, hasta su muerte junto con su hermano Federico. Publicó Los cantares del montero (Matanzas, Imp. del Comercio, 1841), que firmó como Miraflores, mientras su hermano lo hacía como El camarioqueño. También utilizó el seudónimo Florindo en unos versos publicados por la Aurora de Matanzas en 1836. Referencias EcuRed – www.ecured.cu/index.php/José_Jacinto_Milanés

Ricardo Molina

Ricardo Antonio Molina Tenor (Puente Genil, Córdoba, 28 de diciembre de 1917 - Córdoba, 23 de enero de 1968) fue un poeta español, miembro del grupo de la revista Cántico. También debemos citar su verdadero interés por el cante flamenco y la profundidad de su conocimiento en este ámbito, en el que investigó utilizando el pseudónimo Eugenio Solís. Ricardo Antonio de San Francisco de Sales Molina Tenor nació en Puente Genil el 28 de diciembre de 1916. Años después, en 1925 se traslada con sus padres y sus tres hermanos a Córdoba, donde cursó estudios de bachillerato (1928-1934). Cursó estudios universitarios en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Sevilla, que debió interrumpir a causa de la guerra civil española. En 1936 se alista como voluntario en el ejército nacional, aunque sus convicciones políticas no parecen haber sido muy firmes. Permanece en campaña durante dos años. En 1940, terminada la guerra, obtiene finalmente la licenciatura en Filosofía y Letras, en la especialidad de Geografía e Historia. Trabajó como profesor en varios centros educativos, aunque sin obtener plaza de funcionario público hasta 1966, dos años antes de su muerte. Hacia 1943 comienza a frecuentar la compañía de otros poetas, como Juan Bernier, Pablo García Baena, Mario López, con quienes fundará la revista Cántico, aparecida en octubre de 1947. La primera etapa de la revista tendrá sólo ocho números, correspondiendo el último a diciembre de 1948 y enero de 1949. Dentro ya de sus incursiones en el universo del cante jondo, conocería al cantaor Antonio Mairena, con el que trabaría gran amistad, emprendiendo en común diversos proyectos, tales como el Primer Concurso Nacional de Cante Jondo en Córdoba en el año 1956, o el ensayo Misterios del arte flamenco, en 1967. Su labor investigadora junto a Mairena obtuvo un gran reconocimiento en este ámbito. Su honda voz y su singular configuración del poema, cargado de emoción y de plasticidad en la palabra, le hacen uno de los poetas españoles más interesantes de su época. La Biblioteca de su localidad natal lleva su nombre y la plaza que hay al lado está llamada Plaza del grupo Cántico.Cada uno de los árboles que hay en ella lleva el nombre de los integrantes de la revista Cántico Citas: "El mejor Molina es -a lo largo de toda su obra- ese poeta del júbilo del amor y la sensualidad, tocado de melancolía temporalista y de algunos toques de religiosidad verídica cuanto necesariamente heterodoxa... Luis Antonio de Villena, Un esteticismo humanista, El País, 2007. "... el lector no debe esperar ninguna confesión extraordinaria en esos textos bellos y pudorosos -siempre hubo pudor en Molina- no lejanos a sus textos más clásicos: El río de los ángeles, su primer libro, o las célebres Elegías de Sandua -1948-, para muchos el mejor Ricardo Molina, o incluso Elegía de Medina Azahara (1957), su último gran libro en vida. Sensual, sensorial, humano, melancólico, con una poesía realista pero llena de evocaciones de cultura y calor, Molina no es el más esteticista de Cántico, pero el sentimiento vivo y vivido de la belleza recorre una obra, siempre pulcra, pero con momentos más alzados y otros más tópicos." Luis Antonio de Villena, Un esteticismo humanista, El País, 2007. Ricardo Molina fue, junto a Pablo García Baena, el poeta más creativo del grupo Cántico. " Luis Antonio de Villena, Un esteticismo humanista, El País, 2007. Poesía 1945 - El río de los ángeles 1948 - Elegías de Sandua 1948 - Tres poemas 1949 - Corimbo 1957 - Elegía de Medina Azahara 1966 - La casa 1967 - A la luz de cada día 1975 - Dos libros inéditos (Regalo de amante, Cancionero) Prosa (obras destacadas) 1967 - Misterios del arte flamenco (ensayo de una investigación antropológica) 1971 - Función social de la poesía 1990 - Diario (1937-1946) References Wikipedia - http://es.wikipedia.org/wiki/Ricardo_Molina

M.López

soy una perosna muy simpatica amante de los animales , la naturaleza y los libros ... mi vida es algo hiperactiva como yo ja ja pero sencilla y comun a la vez. tengo un caracter un algo particular y me gusta la vida en moviemiento ... enamorada eternamente , soy una convencida q sin amor no se puede convatir el mal de la tierra que ultimamente esta arrasando con todo y con todos . me gustaria hacer cosas para salvar al mundo y a la paz mundial y de hecho por ahora estoy participando del grupo de voluntarios de greenpeace en mendoza ya que vivo alli. soy muy feliz con la familia y los amigos que tengo que sin ellos no seria nada . me quedan dos materias y la tesis para recibirme de tecnica en comercio exterior y aduanas y la verdad q estoy muy orgullosa de mi misma y de mis padres obiamente que hicieron un esfuerzo muy grande. me interesa la literatura, ya que puedo despejar la mente y enfocarme en lo difrente y pasional del mundo de la escritura , de hecho escribo en lugares solitarios y con mucho verde a mi alrededor, lo utilizo como una forma de conexion con mi yo interno y con la naturaleza. me considero muy simpatica , algo gruñona , divertida , pasional y extrovertida eso si alejate cuando me enojo , muy insegura , con muchos miedos pero me enfrento a la vida con dignidad y pasión . me muestro dura y fría pero es una forma de protegerme es como un tipo de coraza, soy demasiado extremsita puedo amar y odiar al mismo tiempo o en franjas cortas de segundos . ser tan sincera y frontal a veces juega en contra porque no lo podes dominar y terminaslastimando a ese que tanto amas pero que lo ocultas par que no se de cuenta y no encuentre tu punto debil . soy una amante del teatro ,del arte y la música asiquee se podria decir que mi vida es un escenario , a veces utilizo diferentes personajes porque me cuesta encontrar ese que verdaderamente me caracteriza . pero eso sí me juego al máximo cuando amo de verdad y con el corazón. puedo ser buena per muy mala tambien cuando me tocan a los seres que mas amo en esta tierra mi familia y mis amigos . soy pacifica , algo violenta cuando me sacan de mi .y desde ya muy pero muy amante del amor aunque a veces no me quda otra q ocultarlo como todo en solo escribiendo es cuando no oculto nada de lo que hay en mi corazon , mis sentmientos salen a la luz y es cuando eme puedo mostrar completamente desnuda. espero que despues de eso quieran interiorisarse sobre mis escritos literarios ja ja , ya que creo que los deje un poc perplejos y sin palabras pero esa esla idea atraerlos a travez de la vista y a corazón abierto. mi lema es : La vida es una rueda ... todo pero todo VUELVE...

Lady Mary Wortley Montagu

Lady Mary Wortley Montagu (baptized 26 May 1689– 21 August 1762) was an English aristocrat, letter writer and poet. Lady Mary is today chiefly remembered for her letters, particularly her letters from travels to the Ottoman Empire, as wife to the British ambassador to Turkey, which have been described by Billie Melman as “the very first example of a secular work by a woman about the Muslim Orient”. Aside from her writing, Lady Mary is also known for introducing and advocating for smallpox inoculation to Britain after her return from Turkey. Her writings usually address and challenge the hindering contemporary social attitudes towards women and their intellectual and social growth. Early life and education Lady Mary Wortley Montagu, Mary Pierrepont, was born in May 1689; her baptism took place on 26 May, at a few days old, at St. Paul’s Church in Covent Garden. She was the eldest child of Evelyn Pierrepont, 1st Duke of Kingston-upon-Hull, and his first wife, Mary (Fielding) Pierrepont. Her mother had three more children, two girls and a boy, before dying in October 1692. The children were raised by their Pierrepont grandmother until Mary was nine years old. Lady Mary was then passed to the care of her father upon her grandmother’s death. She began her education in her father’s home. Family holdings were extensive, including Thoresby Hall and Holme Pierrepont Hall in Nottinghamshire, and a house in West Dean in Wiltshire. To supplement the instruction of a despised governess, Lady Mary used the library in her father’s mansion, Thoresby Hall in Nottinghamshire, to “steal” her education, teaching herself Latin, a language reserved for men at the time. By 1705, at the age of fourteen or fifteen, Mary Pierrepont had written two albums filled with poetry, a brief epistolary novel, and a prose-and-verse romance modeled after Aphra Behn’s Voyage to the Isle of Love (1684). She also corresponded with two bishops, Thomas Tenison and Gilbert Burnet. Marriage and embassy to Ottoman Empire By 1710 Lady Mary had two possible suitors to choose from: Edward Wortley Montagu and Clotworthy Skeffington. Lady Mary corresponded with Edward Wortley Montagu via letters from 28 March 1710 to 2 May 1711. After May 1711 there was a break in contact between Lady Mary and Edward Wortley Montagu. Mary’s father, now Marquess of Dorchester, rejected Wortley Montagu as a prospect because he refused to entail his estate on a possible heir. Her father pressured her to marry Clotworthy Skeffington, heir to an Irish peerage. In order to avoid marriage to Skeffington, she eloped with Wortley. The marriage license is dated 17 August 1712, the marriage probably took place on 23 August 1712. The early years of Lady Mary Wortley Montagu’s married life were spent in the country. She had a son, Edward Wortley Montagu the younger, on 16 May 1713, in London. A couple of months later, on 1 July 1713 Lady Mary’s brother, aged twenty, died of smallpox and left behind two children. On 13 October 1714, her husband accepted post as Junior Commissioner of Treasury. When Lady Mary joined him in London, her wit and beauty soon made her a prominent figure at court. She was among the society of George I and the Prince of Wales, and counted amongst her friends Molly Skerritt, Lady Walpole, John, Lord Hervey, Mary Astell, Sarah Churchill, Duchess of Marlborough, Alexander Pope, John Gay, and Abbé Antonio Conti. In December 1715, Lady Mary contracted smallpox. She survived, but while she was ill someone circulated the satirical “court eclogues” she had been writing. One of the poems was read as an attack on Caroline, Princess of Wales, in spite of the fact that the “attack” was voiced by a character who was herself heavily satirized. In 1716, Edward Wortley Montagu was appointed Ambassador at Istanbul. In August 1716, Lady Mary accompanied him to Vienna, and thence to Adrianople and Istanbul. He was recalled in 1717, but they remained at Istanbul until 1718. While away from England, the Wortley Montagu’s had a daughter on 19 January 1718, who would grow up to be Mary, Countess of Bute. After an unsuccessful delegation between Austria and Turkey/Ottoman Empire, they set sail for England via the Mediterranean, and reached London on 2 October 1718. The story of this voyage and of her observations of Eastern life is told in Letters from Turkey, a series of lively letters full of graphic descriptions; Letters is often credited as being an inspiration for subsequent female travelers/writers, as well as for much Orientalist art. During her visit she was sincerely charmed by the beauty and hospitality of the Ottoman women she encountered, and she recorded her experiences in a Turkish bath. She also recorded a particularly amusing incident in which a group of Turkish women at a bath in Sofia, horrified by the sight of the stays she was wearing, exclaimed that "the husbands in England were much worse than in the East, for [they] tied up their wives in little boxes, the shape of their bodies". Lady Mary wrote about misconceptions previous travelers, specifically male travelers, had recorded about the religion, traditions and the treatment of women in the Ottoman Empire. Her gender and class status provided her with access to female spaces, that were closed off to males. Her personal interactions with Ottoman women enabled her to provide a more accurate account of Turkish women, their dress, habits, traditions, limitations and liberties. Lady Mary returned to the West with knowledge of the Ottoman practice of inoculation against smallpox, known as variolation. Ottoman smallpox inoculation Lady Mary Wortley Montagu defied convention most memorably by introducing smallpox inoculation to Western medicine after witnessing it during her travels and stay in the Ottoman Empire. In the Ottoman Empire, she visited the women in their segregated zenanas, making friends and learning about Turkish customs. There she witnessed the practice of inoculation against smallpox—variolation—which she called engrafting, and wrote home about it a number of her letters. Variolation used live smallpox virus in the pus taken from a smallpox blister in a mild case of the disease and introduced it into scratched skin of a previously uninfected person to promote immunity to the disease. Lady Mary’s brother had died of smallpox in 1713 and her own famous beauty had been marred by a bout with the disease in 1715. Lady Mary was eager to spare her children, thus, in March 1718 she had her nearly five-year-old son inoculated with the help of Embassy surgeon Charles Maitland. On her return to London, she enthusiastically promoted the procedure, but encountered a great deal of resistance from the medical establishment, because it was an Oriental folk treatment process. In April 1721, when a smallpox epidemic struck England, she had her daughter inoculated by Charles Maitland, the same physician who had inoculated her son at the Embassy in Turkey, and publicized the event. This was the first such operation done in Britain. She persuaded Princess Caroline to test the treatment. In August 1721, seven prisoners at Newgate Prison awaiting execution were offered the chance to undergo variolation instead of execution: they all survived and were released. Controversy over smallpox inoculation intensified, however, Caroline, Princess of Wales was convinced. The Princess’s two daughters were successfully inoculated in April 1722 by French-born surgeon Claudiius Amyand. In response to the general fear of inoculation, Lady Mary, under a pseudonym, wrote and published an article describing and advocating in favor of inoculation in September 1722. In later years, Edward Jenner, who was 13 years old when Lady Mary died, developed the much safer technique of vaccination using cowpox instead of smallpox. As vaccination gained acceptance, variolation gradually fell out of favor. Later years After returning to England, Lady Mary took less interest in court compared to her earlier years. Instead she was more focused on the upbringing of her children, reading, writing and editing her travel letters—which she then chose not to publish. Before starting for the East Lady Mary Wortley Montagu had met Alexander Pope, and during her Embassy travels with her husband, they wrote each other a series of letters. While Pope may have been fascinated by her wit and elegance, Lady Mary’s replies to his letters reveal that she was not equally smitten. Very few letters passed between them after Lady Mary’s return to England, and various reasons have been suggested for the subsequent estrangement. In 1728, Pope attacked Lady Mary in his Dunciad inaugurating a decade in which most of his publications made some sort of allegation against her. Lady Mary went through a series of trials with her children. In 1726 and 1727, Lady Mary’s son ran away from Westminster School several times. He was entrusted to a tutor with strict orders to keep young Edward Montagu abroad. In later years her son managed to return to England without permission and continued to have a strained relationship with both his parents. In August 1736, Lady Mary’s daughter, married John Stuart, 3rd Earl of Bute, despite her parent’s disapproval of the match. The same year Lady Mary met and fell in love with Francesco Algarotti, Count Algarotti, competing with an equally smitten John Hervey for the Count’s affections. Lady Mary wrote many letters to Algarotti in English and in French after his departure from England in September 1736. In July 1739 Lady Mary departed England ostensibly for health reasons declaring her intentions to winter in the south of France. In reality, she left to visit and live with Algarotti in Venice. Their relationship ended in 1741 after Lady Mary and Algarotti were both on diplomatic mission in Turin. Lady Mary stayed abroad and traveled extensively. After traveling to Venice, Florence, Rome, Genoa and Geneva, she finally settled in Avignon in 1742. She left Avignon in 1746 for Brescia, where she fell ill and stayed for nearly a decade, leaving for Lovere in 1754. After August 1756, she resided in Venice and Padua and saw Algarotti again in November. Lady Mary exchanged letters with her daughter, Lady Bute, discussing topics such as philosophy, literature, and the education of girls, as well as conveying details of her geographical and social surroundings. Lady Mary received news of her husband Edward Wortley Montagu’s death in 1761 and left Venice for England. En route to London, she handed her Embassy Letters to the Rev. Benjamin Sowden of Rotterdam, for safe keeping and “to be dispos’d of as he thinks proper”. Lady Mary reached London in January 1762, and died in the year of her return, on 21 August 1762. Important works and literary place Although Lady Mary Wortley Montagu is now best known for her Embassy Letters, she wrote poetry and essays as well. A number of Lady Mary’s poems and essays were printed in her lifetime, either without or with her permission, in newspapers, in miscellanies, and independently. Montagu did not intend to publish her poetry, but it did circulate widely, in manuscript, among members of her own social circle. Lady Mary was highly suspicious of any idealizing literary language. She wrote most often in heroic couplets, a serious poetic form to employ, and, according to Susan Staves,"excelled at “answer poems.”. Some of her widely anthologized poems include “Constantinople” and “Epistle from Mrs. Yonge to her Husband.” “Constantinople,” written January 1718, is a beautiful poem in heroic couplets describing Britain and Turkey through human history, and representing the state of mind “of knaves, coxcombs, the mob, and party zealous—all characteristic of the London of her time.”. “Epistle from Mrs. Yonge to her Husband,” written 1724, stages a letter from Mrs. Yonge to her libertine husband and exposes the social double standard which led to the shaming and distress of Mrs. Yonge after her divorce. In 1737 and 1738, Lady Mary published anonymously a political periodical called the Nonsense of Common-Sense, supporting the Robert Walpole government (the title was a reference to a journal of the liberal opposition entitled Common Sense). She wrote six Town Eclogues. She wrote notable letters describing her travels through Europe and the Ottoman Empire; these appeared after her death in three volumes. Lady Mary corresponded with Anne Wortley and wrote courtship letters to her future husband Edward Wortley Montagu, as well as love letters to Francesco Algarotti. She corresponded with notable writers, intellectuals and aristocrats of her day. She wrote gossip letters and letters berating the vagaries of fashionable people to her sister, Lady Mar, and exchanged intellectual letters with her adult daughter, Lady Bute. Although, not published during her lifetime, her letters from Turkey were clearly intended for print. She revised them extensively and gave a transcript to the Rev. Benjamin Sowden in Rotterdam in 1761. During the twentieth century Lady Mary’s letters were edited separately from her essays, poems and plays. Montagu’s Turkish letters were to prove an inspiration to later generations of European women travelers and writers. In particular, Montagu staked a claim to the authority of women’s writing, due to their ability to access private homes and female-only spaces where men were not permitted. The title of her published letters refers to “Sources that Have Been Inaccessible to Other Travellers”. The letters themselves frequently draw attention to the fact that they present a different (and, Montagu asserts, more accurate) description than that provided by previous (male) travelers: “You will perhaps be surpriz’d at an Account so different from what you have been entertaind with by the common Voyage-writers who are very fond of speaking of what they don’t know.”. Montagu provides an intimate description of the women’s bathhouse in Sofia, in which she derides male descriptions of the bathhouse as a site for unnatural sexual practices, instead insisting that it was “the Women’s coffee house, where all the news of the Town is told, Scandal invented, etc”. However, Montagu’s detailed descriptions of nude Oriental beauties provided inspiration for male artists such as Ingres, who restored the explicitly erotic content that Montagu had denied. In general, Montagu dismisses the quality of European travel literature of the 18th century as nothing more than "trite observations…superficial…[of] boys [who] only remember where they met with the best wine or the prettyest women.". Montagu’s Turkish letters were frequently cited by imperial women travelers, more than a century after her journey. Such writers cited Montagu’s assertion that women travelers could gain an intimate view of Turkish life that was not available to their male counterparts. However, they also added corrections or elaborations to her observations. In 1739 a book was printed by an unknown author under the pseudonym “Sophia, a person of quality”, titled Woman not Inferior to Man. This book is often attributed to Lady Mary. Her Letters and Works were published in 1837. Montagu’s octogenarian granddaughter Lady Louisa Stuart contributed to this, anonymously, an introductory essay called Biographical Anecdotes of Lady M. W. Montagu, from which it was clear that Stuart was troubled by her grandmother’s focus on sexual intrigues and did not see Lady Mary Wortley Montagu’s Account of the Court of George I at his Accession as history. However, Montagu’s historical observations, both in the “Anecdotes” and the “Turkish Embassy Letters,” prove quite accurate when put in context. Despite the availability of her work in print and the revival efforts of Feminist scholars, the complexity and brilliance of Lady Mary Wortley Montagu’s extensive body of work has not yet been recognized to the fullest.

Leandro Fernández de Moratín

Leandro Fernández de Moratín (Madrid, 10 de marzo de 1760 - París, 2 de junio de 1828) fue un dramaturgo y poeta español, el más relevante autor de teatro del siglo XVIII español. Nació en Madrid en 1760, de noble familia asturiana. Su padre era el poeta, dramaturgo y abogado Nicolás Fernández de Moratín y su madre Isidora Cabo Conde. Se crio en un ambiente donde eran frecuentes las discusiones literarias, pues su padre Nicolás fue un hombre dedicado a las letras. A los cuatro años, enfermó de viruela, lo que afectó su carácter, volviéndolo tímido. No cursó estudios universitarios porque su padre estaba en contra, y comenzó a trabajar como oficial en una joyería. A los diecinueve años, en 1779, ya había conseguido el accésit de poesía al concurso público convocado por la Academia. En 1782 ganaría el segundo premio con su Lección poética. En 1787, y gracias a la amistad de Jovellanos, emprende un viaje a París en calidad de secretario del conde de Cabarrús, entonces encargado de una misión a París. La experiencia fue muy provechosa para el joven escritor. Vuelto a Madrid, obtiene su primer gran éxito con la publicación de la sátira La derrota de los pedantes. El Conde de Floridablanca le hace entonces la merced de un beneficio de trescientos ducados, y Moratín se ordena de primera tonsura, requisito indispensable para poder disfrutar del beneficio. A poco de llegar Godoy al poder logró la protección del favorito, que le ayudó a estrenar sus comedias y aumentó sus ingresos con otras sinecuras eclesiásticas. Durante cinco años viajó por Europa, regresando a Madrid en 1797 para ocupar el cargo de secretario de Interpretación de Lenguas, que le permitió vivir sin apuros económicos. En 1808, a la caída de Godoy, tomó partido por los franceses y llegó a ser nombrado bibliotecario mayor de la Real Biblioteca por el rey José Bonaparte. A partir de entonces fue tachado de «afrancesado», por lo que hubo de refugiarse en Valencia, Peñíscola y Barcelona al producirse el cambio político. Leandro Fernández de Moratín fue un hombre de teatro en el sentido amplio de la palabra. A su condición de autor teatral hay que añadirle otros aspectos menos conocidos, pero que fueron tan importantes para él como éste y le ocuparon a veces más tiempo, esfuerzo y dedicación que sus propias obras. Fue Moratín uno de los fundadores de la historiografía teatral española. Sus Orígenes del teatro español, obra que dejó inédita y que fue publicada en 1830-1831 por la Real Academia de la Historia, es uno de los primeros estudios serios y documentados del teatro español anterior a Lope de Vega. Es también de gran interés el «Prólogo» a la edición parisina de sus obras en 1825, en donde resume, desde una perspectiva clasicista la historia del teatro español del siglo XVIII. Moratín fue también un activo impulsor de la reforma teatral de su tiempo. Relacionado con los círculos del poder que estaban interesados en esta reforma y heredero de las ideas de su padre, no dejó de promover una renovación de toda la estructura teatral vigente en la España de su época. La comedia nueva es uno de los hitos de esta campaña de reforma emprendida por los intelectuales que se movían alrededor del gobierno desde mediados del siglo cuando proponían reformas Ignacio de Luzán, Agustin de Montiano y Luyando, Blas Nasarre y Luis José Velázquez. Murió en París en junio del año 1828. Obra dramática Es el más importante autor dramático de la escuela neoclásica española. Sus máximas son: el teatro como deleite e instrucción moral (escuela de buenas costumbres) y una acción que imite de modo verosímil la realidad. De ahí nace el apego a las reglas dramáticas en todas sus facetas, especialmente la regla de las tres unidades: la de unidad de acción, de lugar y tiempo. La separación de géneros la realizó con tal precisión, que no llegó a escribir tragedias, pese a ser un género muy en boga en el Neoclasicismo europeo. Su carácter le llevó a la comedia, género que define diciendo: «pinta a los hombres como son, imita las costumbres nacionales existentes, los vicios y errores comunes, los incidentes de la vida doméstica; y de estos acaecimientos, de esos privados intereses, forma una fábula verosímil, instructiva y agradable». Teoría de la comedia La exposición más extensa y detallada de sus ideas sobre la comedia se encuentra en el «Prólogo» que compuso para acompañar la edición definitiva de sus obras publicada en París en 1825. Hablando de sí mismo en tercera persona, el dramaturgo proporciona, entre otras muchas doctrinas sobre el teatro, su definición del género cómico: «imitación en diálogo (escrito en prosa o en verso) de un suceso ocurrido en un lugar y en pocas horas entre personas particulares, por medio del cual […] resultan puestos en ridículo los vicios y errores comunes en la sociedad, y recomendadas por consiguiente la verdad y la virtud». El viejo y la niña La primera comedia escrita por don Leandro fue estrenada el 22 de mayo de 1790, pero su génesis y redacción se remontan a varios años antes, quizás a 1783. El propósito del autor (condenar una unión que no debía haberse efectuado, no sólo por la desigualdad en la edad de los cónyuges, sino sobre todo por el interés y el engaño con que fue concertada) queda bien manifiesto desde el primer momento. La comedia nueva La compañía de Eusebio Ribera estrenó el 7 de febrero de 1792 en el Teatro del Príncipe La comedia nueva, acompañada de un fin de fiesta de Ramón de la Cruz, El muñuelo. La comedia se mantuvo en cartel siete días con una entrada muy aceptable,1 y se repuso a menudo durante los años siguientes. La comedia estaba terminada en diciembre de 1791. Se trata de una obra maestra de la sátira teatral. El asunto es el estreno de una «comedia nueva», El gran cerco de Viena, escrita por el ingenuo e inexperto en la escritura dramática don Eleuterio Crispín de Andorra. El apelativo de «comedia nueva» se daba, como es lógico, a una obra que se publicaba o representaba por primera vez, en oposición a las «antiguas», esto es, las del Siglo de Oro; y las de repertorio, estrenadas en fecha anterior. En el café donde se desarrolla la acción se produce una animada discusión entre partidarios y detractores de la comedia, que representa el tipo de teatro que triunfaba entonces en los escenarios madrileños. Así consigue Moratín, mediante un artificio metateatral, dar idea de los absurdos y despropósitos del teatro de su tiempo. Ya en sus comentarios a La comedia nueva se ocupó el mismo Moratín de documentar minuciosamente todas y cada una de las particularidades de la comedia heroica de don Eleuterio, desde el mismo título, remedo de tantas comedias que narraban cercos y tomas de ciudades, hasta las escenas de falsos diálogos en forma de soliloquios simultáneos, pasando por las descripciones de hambres pavorosas, de las que cita significativos ejemplos de La destrucción de Sagunto (1787), de Gaspar Zavala y Zamora, y El sitio de Calés (1790) de Luciano Francisco Comella. El primer elemento que llama la atención es que la obra está escrita en prosa. Era esta una forma de escribir teatro poco común en la década de 1790. Dramas como El delincuente honrado de Jovellanos son prácticamente los únicos en prosa escritos hasta entonces. Los cafés eran una de las novedades de la España del siglo XVIII, como lo habían sido en el resto de Europa. Esta moda encontró su reflejo en el teatro: Carlo Goldoni había escrito una comedia titulada La bottega del caffè, conocida sin duda por Moratín, pues en La comedia nueva se utiliza alguna situación de la obra goldoniana, como es el reloj parado del pedante. La comedia es de una factura técnica perfecta, un ejemplo de ajuste a las normas neoclásicas. Las unidades se siguen de forma rigurosa. La sala del café es el único espacio donde sucede toda la acción. La unidad de tiempo es tan perfecta que es una de las pocas obras en donde se cumple el ideal de que la representación dure exactamente lo mismo que la acción dramática. El barón En 1787 Moratín había recibido un encargo que no podía menos que cumplir. La condesa de Benavente, doña Faustina, le encargó escribir una zarzuela. Haciendo de tripas corazón, escribió El barón, zarzuela en dos actos que envió a la condesa. Con gran alegría de Moratín, no se llegó a representar nunca, pero corrió manuscrita y durante el viaje a Italia se hizo una adaptación sin permiso del autor que, con música de José Lidón, llegó a los escenarios. Moratín recuperó la obra y decidió convertirla en comedia. Así lo hizo. La obra se estrenó, allá por el año 1803 en el Teatro de la Cruz La mojigata También de esta comedia empezaron a circular copias manuscritas a partir de 1791. Fue enmendada y ensayada por los actores de la compañía de Ribera, y finalmente representada en el Teatro de la Cruz el 19 de mayo de 1804. Con La mojigata Moratín seguía con su análisis personal del problema de la educación femenina en sus repercusiones sociales. El sí de las niñas El sí de las niñas es una comedia que trata sobre Doña Paquita, una joven de 16 años obligada por su madre doña Irene a casarse con Don Diego, un sensible y rico caballero de 59 años. Sin embargo este ignora que Doña Paquita está enamorada de un tal «Don Félix», quien en realidad se llama Don Carlos, y es sobrino de Don Diego. Con este triángulo amoroso como argumento se desarrolla la obra, cuyo tema principal es la opresión de las muchachas forzadas a obedecer a su madre y entrar en un matrimonio desigual y en este caso con una gran diferencia de edad entre los contrayentes. La clave de la obra se encuentra en la contradicción que caracteriza a Don Diego en el tema de la educación de los jóvenes y la elección de estado: su práctica, su actuación, no concuerda con la teoría. Pide libertad para la elección de estado (una libertad negada entonces a los jóvenes), critica la falsa concepción de la autoridad por parte de los padres: comprende que ese falso autoritarismo es la raíz de muchos males; quiere que Paquita elija con libertad. Pero en la práctica, don Diego, que es el protector de su sobrino Carlos, comete con él los mismos errores que critica en teoría. Esta contradicción entre la teoría y la práctica es el hilo que conduce la trama teatral. La derrota de los pedantes La obra en prosa más conocida de Moratín es La derrota de los pedantes, artificio alegórico, compuesto a la manera del Viaje del Parnaso cervantino, la República literaria de Saavedra Fajardo, o las Exequias de la lengua castellana de Forner: las Musas, ayudadas por los buenos poetas, arrojan del Parnaso a librazo limpio a los malos escritores. Muchas de sus burlas van contra los tópicos y variedades de los poetas de todo tiempo, pero otras muchas se dirigen contra autores concretos que se citan o que, por los datos aducidos, pueden reconocerse fácilmente. La cultura y el gusto artístico de Moratín hacen de la generalidad de sus juicios certeras definiciones, pero claro está que no puede faltar alguna estrecha interpretación propia del gusto de la época y de las ideas literarias del autor; así, por ejemplo, entre los libros que se disparan como «malos» se incluyen las comedias de Cervantes, el «Arte» de Gracián y no pocos poetas barrocos, como Jacinto Polo de Medina, Gabriel Bocángel, Villamediana y otros varios. Obra poética El tomo III de las Obras dramáticas y líricas de 1825 está dedicado a la lírica. Su obra abarca casi cincuenta años de dedicación a la poesía, que dieron como fruto poco más de un centenar de poemas: ciento nueve poemas seguros más uno atribuido recoge Pérez Magallón en su edición de las Poesías completas (Barcelona: Sirmio, 1995) de Leandro. Moratín es autor de un centenar de composiciones poéticas: nueve epístolas, doce odas, veintidós sonetos, nueve romances, diecisiete epigramas, «composiciones diversas», consistentes en ocho poemas líricos que se apartan de las modalidades tradicionales, dos traducciones y una elegía, el «romance endecasílabo» o «canto épico» en cuartetos La toma de Granada, y nueve traducciones de Horacio. Miembro de la Arcadia Romana con el nombre de Inarco Celenio, Moratín, en calidad de lírico, no puede ser considerado un poeta de originalidad y fantasía de primera fila. Sin embargo, no cabe duda que merece que se le sitúe cerca de los dos auténticos poetas líricos del siglo XVIII español, Manuel José Quintana y Juan Meléndez Valdés, y no entre los demás poetas de su tiempo, fundamentalmente mediocres. Sus preocupaciones en cuanto a la forma son la corrección, la armonía y el equilibrio expresivos, en una atmósfera neoclásica, como es lógico, pero veteada de una serie de matices de recogimiento y melancolía que se remontan a Horacio por una parte, y, por otra, a ciertos estados de ánimo del momento histórico y poético del autor. Leandro de Moratín no fue un retrasado poeta del XVIII español, ni un anticipo de vagas tonalidades románticas, sino un puro y fiel representante de ese auténtico resurgir del gusto clásico que coincide, en su plenitud, con los albores del romanticismo. * La toma de Granada (1779) es un poemita muy breve, en cuartetos endecasílabos no rimados, y en el que se canta la toma de Granada por los Reyes Católicos. * La Sátira contra los vicios. Donde Moratín se revela como batallador es, frente a los poetas de su tiempo, en la Lección poética. Sátira contra los vicios introducidos en la poesía castellana (1782), composición en tercetos de endecasílabos rimados. La Sátira se recrea fingiendo que aconseja a los poetas para que se expresen en los modos que, por el contrario, Moratín desprecia y rechaza en cuanto típicos de la poesía «barroca». Y lo hace a medida que desarrolla y hace una reseña del tema de la lírica, de la épica y de la dramática. En cuanto a la lírica, se detiene en los vicios de estilo, en las metáforas fuera de lugar, en la mezcla de arcaísmos ridículos con afrancesamiento de léxico y sintaxis, en los abusos de latinismos como ha sucedido en Góngora, etc.; en cambio, aconseja que se mire a Horacio como modelo. La Sátira ofrece el interés de ser, más que un intento de poesía lírica, un programa poético o, mejor dicho, estético-crítico: una especie de poética, en el sentido de lucha contra todo exceso, tanto de «contenido» como de «forma». * Las epístolas. Las nueve epístolas se inspiran en una amplia gama de temas y circunstancias. Tres de ellas están dirigidas al «Príncipe de la Paz»: la sinceridad del sentimiento de gratitud de Moratín hacia Godoy libera al poeta de toda sospecha de adulación. Otra, típicamente horaciana, va dirigida «a un ministro, sobre la utilidad de la historia». Otra epístola, a un amigo, le sirve de pretexto para reunir y burlarse de un centón de versos de poetas del grupo de Quintana. Tiene una en homenaje «a la marquesa de Villafranca» por el nacimiento de su primogénito, el conde de Niebla, a cuya precoz muerte Moratín habría de dedicar más tarde una oda. Escribe una epístola a don Simón Rodrigo Laso, «redactor del colegio de San Clemente de Bolonia», que es típicamente horaciana por el tema relativo a la índole de los hombres, siempre descontentos con el propio destino. También es horaciana la que dirige a Jovellanos, desde Roma, ciudad que el poeta toma como símbolo de la caducidad de las cosas humanas. Indudablemente, la epístola más feliz de todas, la que dedica «A Claudio», lleva el significativo subtítulo de «El filosofastro». Está inspirada por el temperamento satírico de Moratín y somete a una divertida caricatura a un inoportuno, don Ermeguncio, a mitad de camino entre el famoso inoportuno horaciano de la oda III y el don Hermógenes que Moratín crearía en La comedia nueva o el café. * Las odas. Uno de los resultados más felices de la imitación de Horacio en España lo constituye el conjunto de las doce odas de Moratín. Ya son interesantes de por sí a causa de la variedad de la versificación, que va desde los metros solemnes que hacen pensar en los clásicos hasta los modernos metros ligeros. Es muy amplia la gama de temas. Los hay muy cercanos al espíritu horaciano («A Nísida», «A los colegiales de San Clemente de Bolonia»). Otros temas son amorosos, o simplemente galantes (como «A Rosinda, histrionisa», y a la hermosa actriz María del Rosario Fernández, llamada «la Tirana»). Por último, también tiene odas inspiradas en otros sentimientos, como las que dedica a seres queridos desaparecidos, por ejemplo al padre, o ausentes, como a Jovellanos. Quizá pueda parecer más cerebral que espontánea la profesión de fe que le sirve de punto de partida a la oda más famosa, «A la Virgen… en Lendinara (estado veneciano», publicada precisamente en esta pequeña ciudad italiana en 1795, compuesta para doña Sabina Conti, la dama madrileña esposa del literato italiano Giovan Battista Conti. * Traducciones de Horacio. En la traducción de nueve odas de Horacio, lo que más sorprende, aparte la evidente preocupación formal, que se manifiesta también en la selección de los metros, es la identidad entre el pensamiento del poeta latino y el de Moratín en la visión de las cosas humanas: concordancia cuya sugestión se acrecienta por la diferencia de expresión entre la solemne compostura horaciana y la ligereza dieciochesca de Moratín. Horacio se halla presente, pero se advierte que es un Horacio transferido a un ambiente castellano muy distinto, a efectos expresivos, al de sus más fieles intérpretes españoles del Siglo de Oro, desde fray Luis de León hasta Francisco de Medrano. * Los sonetos. Desde el punto de vista formal, los sonetos corroboran la habilidad de Moratín en cuanto a facilidad y fluidez de versificación. Desde el punto de vista de los temas que trata, estos poemas abarcan una amplia gama, si bien una gran parte de ellos se inspiran en cosas o personas de teatro. Ora es la descripción de la belleza de una «histrionista», Clori. Ora el llanto por la muerte del aplaudido e «inimitable» actor Isidoro Márquez. Ora el elogio de una bailarina del teatro de Burdeos o el de la «saltatrix» Eliodora, que mucho dinero cuesta a quien deba mantener a una «hermosa de mi vida» como aquélla. O bien es la presentación del primer gracioso del teatro de Barcelona, Felipe Blanco. * Los romances. En los nueve romances volvemos a encontrar una amplia gama de temas: políticos, de polémica literaria, de asuntos personales, y de circunstancias. * Los epigramas. Muchos de los diecisiete epigramas son destellos de sátira, a veces feroz. Entre los personajes teatrales objeto de sus dardos, vuelve a aparecer Geroncio: es significativo el nombre de otros literatos de poca monta, como el que acabamos de nombrar. A su vez, también son significativos los títulos de otros epigramas, como, por ejemplo, los tres, delicadísimos y galantes, que dedica «a Lesbia, modista», o aquel otro «a una señorita francesa». * Composiciones diversas. Algunas de ellas tocan temas históricos, como la que se inspira en «La sombra de Nelson». Hay también traducciones, entre ellas la de un «sonetto pastorale in dialogo» del dieciochesco italiano Paolo Rolli. * La «Elegía a las Musas», «la obra maestra de Moratín», además de ser más lograda desde el punto de vista poético, es indudablemente la más significativa de esas composiciones. Lázaro Carreter afirma, y creemos que con toda razón, que en este último poema Moratín toca la cumbre de la lírica española. Referencias Wikipedia - http://es.wikipedia.org/wiki/Leandro_Fernández_de_Moratín

Ricardo López Méndez

Ricardo López Méndez (El Vate). Poeta, escritor, periodista, locutor y publicista mexicano. Nacido en Izamal, Yucatán, México en 1903. Muerto en Cuernavaca, Morelos, México, en 1989. Hijo de Juan López Pacheco y de Francisca Méndez Palma. Juventud Hizo sus primeros cursos en su lugar natal, Izamal, en la escuela "Perseverancia" del reconocido educador Tiburcio Mena Osorio, para más tarde irse a vivir a Mérida, la capital del estado de Yucatán, en donde estudió, primero, en el Instituto Literario y después, en la Escuela Modelo. Desde muy joven destacó por su talento literario, habiendo pertenecido en la década de los 20 al grupo Esfinge, integrado por los literatos yucatecos José Esquivel Pren, Filiberto Burgos Jiménez, Oswaldo Baqueiro Anduze, Alberto Bolio Ávila, José Salomón Osorio, Clemente López Trujillo, Luis Augusto Rosado, Ernesto Albertos y Ramón Mendoza Medina. Fue también coetáneo, paisano izamaleño y sostuvo perdurable amistad con Miguel Ángel Menéndez Reyes, premio nacional de literatura (México) en 1940 El Poema de las Alas, declamado públicamente en 1925 en una reunión del mencionado grupo fue la primera obra que proyectó a López Méndez en su medio local. En ese entonces el Estado de Yucatán se encontraba en caótica situación política después del fusilamiento en 1924 del líder socialista y ex-gobernador del estado Felipe Carrillo Puerto, con quién El Vate se había vinculado desde 1920, y de quien recibiera el nombramiento de Director de la Biblioteca Zamná del Partido Socialista del Sureste. López Méndez había acompañado al prócer Carrillo Puerto en su último viaje al oriente de Yucatán, después del cual fue fusilado. El Vate Se llama Vate al poeta que vaticina el devenir y canta la memoria de su pueblo. López Méndez recibió este apelativo que llevó con orgullo a lo largo de su vida literaria, en honor a su genio creativo y al profundo arraigo de su obra en la sensibilidad del pueblo mexicano que lo hizo su cantor por excelencia a partir de la que tal vez fue su poesía cumbre: El Credo (México creo en ti..) México creo en ti Fue esta poesía la que despertó el reconocimiento hacia su autor en 1940, cuando fue publicada. Por ella, otro poeta yucateco, Antonio Mediz Bolio, otorga la dignidad de "El Vate" a López Méndez aduciendo que nadie había captado con más intensidad y cercanía "el maravilloso misterio" de la patria mexicana. Es este poema también el que hace decir a Don Alfonso Reyes: "en ella (en la poesía), la voz de López Méndez se convierte en voz de su pueblo y ejerce así su más alta función". Dice así el primer verso del poema: México, creo en ti, como en el vértice de un juramento, Tú hueles a tragedia tierra mía, y sin embargo ríes demasiado, acaso porque sabes que la risa, es la envoltura de un dolor callado... Poesía musicalizada El primer poema suyo hecho canción, en 1925, Languidece una estrellita, fue musicalizado por Ricardo Palmerín. De ahí, "El Vate" se proyectó como inspirado poeta cuya obra habría de recorrer el mundo entero envuelta en la música de los mejores compositores de la época y cantadas por los más afamados intérpretes del momento. Canciones como Nunca, Golondrina Viajera, Quisiera y Aléjate, con música de un inmortal de la trova yucateca, Guty Cárdenas, han dado la vuelta al orbe y siguen, después de más de setenta años de haber sido compuestas, siendo cantadas y grabadas por los más afamados intérpretes como Julio Iglesias y Plácido Domingo. ¿Quién no ha escuchado en el mundo de habla hispana la melodía y la letra inolvidables de Nunca?: Yo sé que nunca besaré tu boca, tu boca de púrpura encendida; yo sé que nunca llegaré a la loca y apasionada fuente de tu vida. Yo sé que inútilmente te venero e inútilmente el corazón te evoca; pero a pesar de todo yo te quiero; pero a pesar de todo yo te quiero aunque nunca besar pueda tu boca. Fueron 150 los poemas de Ricardo López Méndez que se musicalizaron para volverse canciones y que siguen habitando en el corazón musical de México y de muchas otras partes. Además de los ya mencionados compositores, otros famosos pusieron música a la letra de "El Vate": Alfonso Esparza Oteo, clásico del Vals mexicano, Íntimo Secreto; Tata Nacho (Ignacio Fernández Esperón), que dio a la soprano Ernestina Garfias Primaveral para su interpretación en el Palacio de Bellas Artes, de la capital de la república mexicana; Mario Talavera, Amar en Silencio; Gabriel Ruiz Galindo responsable de haber musicalizado 38 poemas de López Méndez, entre los cuales Amor, amor y Desesperadamente; Gonzalo Curiel Barba, (Tu Partida); hasta el propio Agustín Lara con Puerto Nuevo y Callecita, entre otros muchos conocidos compositores. Otros versos Otros versos de Ricardo López Méndez que no fueron transportados al pautado alcanzaron fama plena. Destacan además del Credo, Voz en la Piedra (1942), dedicado a Yucatán con motivo del 4º Centenario de la fundación de la Ciudad capital del Estado, Mérida, y cuya edición fue prologada por Antonio Mediz Bolio; Poema en tu cuerpo (1949); Aquí estamos y Morelos. De Voz en la Piedra se recoge, como muestra del estilo del autor, uno de los versos referido a la fundación de la Ciudad de Mérida, la de Yucatán: Hace ya cuatro siglos, los graves sacerdotes de los mayas miraron con asombro, cómo sobre los templos de sus dioses el puño de la espada castellana crucificaba el corazón del viento... Prosa No sólo en la poesía alcanzó renombre López Méndez. Su prosa también mereció elogio del público y de la crítica literaria: Estampas de la Historia de México, La imprenta en Yucatán, Lope de Vega y José María Vigil, son algunos de los libros que salieron de la pluma de este autor. Como periodista colaboró en varios de los más importantes periódicos de Yucatán y de la Ciudad de México: El Diario de Yucatán, El Universal Gráfico, Excelsior, Novedades, El Nacional, acogieron por más de cuarenta años sus artículos. Publicista y locutor Se desempeñó como locutor y publicista destacando su colaboración en la XEW desde la fundación de esa radiodifusora en donde ejerció usando su abaritonada voz junto a la de otros famosos como Pedro de Lille, su paisano Humberto G. Tamayp y Manuel Bernal, gran declamador de México, cuya interpretación del Credo se hizo famosa. Ricardo López Méndez incursionó exitosamente como empresario en la radiodifusión, habiendo fundado y dirigido varias estaciones transmisoras en el territorio mexicano, desde Tamaulipas hasta Yucatán y Quintana Roo. Reconocimientos * Monumento en honor del Vate López Méndez, en Cordemex, Mérida, Yucatán, México * Fue Presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México. * Presea el Monje de Oro de Rubén Darío en la República de Nicaragua * Medalla Yucatán (1967) * Medalla Eligio Ancona (1985) * Medalla Guty Cárdenas (1976) otorgada por el Ayuntamiento de Mérida. * Hijo Predilecto en varias entidades federativas de México. * Es frecuente encontrar su busto en bronce, señal de homenaje público, en parques y *jardines de la Ciudad de México, Yucatán y otros estados de México. * Desde principios del 2009 hay una calle que lleva su nombre en el norte de la ciudad de Mérida, Yucatán aledaña al Centro Cultural Obrero que también ha sido nombrado en su homenaje. Esta calle discurre desde la glorieta, frente al Centro de Convenciones Siglo XXI, hasta la Escuela Normal Rodolfo Menéndez de la Peña. Referencias Wikipedia - http://es.wikipedia.org/wiki/Ricardo_López_Méndez




Top